La Composición 1era parte

Teoría y Práctica de la arquitectura, ideas sobre que pensar…

Esta charla se emitió por Zoom, el dia Jueves 26 de Mayo de 2022.

video

Video completo

Comienzo

Agradezco al arquitecto Mario Boscoboinik y su equipo docente de la catedra Boscoboinik – Plan B de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires esta invitación.

Y a todos los que están conectados en este momento o lo verán más adelante en la grabación..

Hablando con Mario surgió la oportunidad de esta charla y al proponerle hablar de Teoría de la Arquitectura, me dijo que me fijara en el tema de este año de su cátedra, que es la Composición.

Tratare de referirme a ambas, las creo necesarias e inseparables.

Voy a abordar el tema del diseño, de la composición arquitectónica desde varias fuentes.

Pensando en su enseñanza y en la riqueza de la relación que se establece entre aquel que ayuda a aprender y los que ayudan a enseñar.

Usaré datos y frases del manifiesto y el programa de la escuela Bauhaus así como también de teóricos de la arquitectura que han sabido dar un marco diferente a nuestra hermosa profesión, y lo hago porque siempre fueron un referente en mis estudios y también en mis colegas.

Tendré que hacer un discurso atemporal, ya que las fuentes se remontan a muchos siglos atrás, pero sus conceptos e ideas están vigentes al punto de inspirar y ser referencia permanente de arquitectos contemporáneos.

Por eso citaré a muchos artistas y arquitectos y utilizaré material gráfico y fotográfico con la intención de alimentar nuestros sentidos.

Será una ensalada con variados elementos, esperando que el gusto final sea agradable.

Les pido paciencia, porque aunque no parezca, les estaré hablando todo el tiempo de diseño, de composición, bordeando conceptos y teorías arquitectónicas, es decir dando los rodeos necesarios para hablar de arquitectura.

Traigo las palabras del arquitecto Yoshio Taniguchi

“La arquitectura es básicamente un contenedor de algo. Espero que disfruten no tanto la taza de té, sino el té”

Fila para entrar al Museo de Bellas Artes

Bauhaus en Buenos Aires

Fila para entrar al Museo de Bellas Artes

Al cumplirse 50 años de su fundación se realizó una exposición conmemorativa en Buenos Aires. Los alumnos fuimos muy entusiasmados para visitarla como una actividad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires allá por el año 1970. La muestra permaneció desde el 1 de setiembre al 10 de Octubre en el Museo de Bellas Artes.

Estaba en mis primeros años, sería Diseño 2, aquello fue y sigue siendo un espacio que siempre guarde cerca de mi idea de lo que debía ser el diseño de arquitectura o cualquier otro tipo de diseño.

Aún conservo el hermoso catálogo de 365 páginas.

Lo realizaron conjuntamente el archivo de la Bauhaus, el Instituto de Relaciones Exteriores de Stuttgart y la por aquel entonces la RDA, la República Democrática Alemana.

Fue la lógica, no la casualidad, la que hizo que artistas y profesionales tan especiales en sus oficios, coincidieran en la Bauhaus.

La escuela, se fundó con ese objetivo mayor, “Cambiar radicalmente los conceptos”.

Desde 1918, ya existía la idea de la obras de arte total, haciendo dialogar a la arquitectura moderna con el diseño moderno.

Es curioso pero hasta 1928 que es cuando asume la dirección de la bauhaus Hannes Meyer, no se enseñaba arquitectura en la Bauhaus.

Lo que rescato para esta charla, es el modo como se enseñaba Arte, y como se enseñaba  Artesanía y como se los diferenciaba complementándolos.

Realizaban diseño de objetos, de tanta calidad que esos objetos han inspirado durante décadas a otros profesionales,

Gropius impuso la idea que los estudiantes debían encontrar su propio camino, que les permitiera avanzar en la creación de un objeto nuevo. Buscaban la forma de crear un “lenguaje creador”.

Y distinguir una creación arquitectónica de una mera construcción.

Nombre

Su primer nombre fue “Staatliche Bauhaus”, que traducido significa “Casa de la construcción estatal”.

El nombre Bauhaus se compone de “BAU” “edificio” o “construcción” y “Haus” “casa”.

Otra acepción; en alemán la “Bauhutten” se refería a los albañiles, constructores y decoradores, tiene muchas acepciones como ejecutar o construir algo.

Pero la que más me gusta es la que nos dice que “Bauen” significa también “recoger una cosecha”.

La Bauhaus duró lo mismo que duró la República de Weimar, demostrando que la creación en libertad solo es posible en una democracia real.

La clausuran el 11 de Abril de 1933, 2 meses y medio antes Hitler había asumido como canciller, el 30 de enero de 1933.

Decían

T. Lux Feininger – Bauhaus Archive en Berlín

“…cualquier artesanía puede enseñarse, pero el arte no puede enseñarse, surge con independencia de cualquier método que se utilice, no se puede educar a artistas.

Se puede enseñar todas las tareas técnicas que se deben llevar a cabo para la producción de una obra, a eso se lo llama Artesanía, y es un oficio”.

Aquí tenemos a 2 Feininger, padre e hijo. A Lyonel, director del Taller de Grabado y a Lux, fotógrafo y pintor, hijo de Lyonel.

Lo que vemos es el grabado que acompañó al Manifiesto de la Bauhaus y un montaje/collage de la subida y bajada de las tejedoras por la famosa escalera de la Bauhaus.

Las tejedoras en la escalera de la Bauhaus en 1927

1919 La Bauhaus

Todo se inició en el año 1919.

A las pocas semanas que Alemania aceptó el armisticio del fin de la gran guerra, le proponen a un joven Walter Gropius de 36 años, dirigir la  Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios.

“La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como “diseño industrial y gráfico”…antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían como tales…La escuela estableció los fundamentos de la nueva arquitectura moderna, una nueva estética estaría presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana: desde la silla en la que nos sentamos hasta la página que leemos…”

Rotring (anillo rojo) 1928

Acepta y propone fusionar ambas bajo el nombre de casa estatal de la construcción de la ciudad de Weimar, “Staatliches Bauhaus Weimar”.

Conocida mundialmente como BAUHAUS.

Su primera acción ya nos dice mucho, al fundir en un solo proyecto, las “Bellas Artes” con el “Oficio en el Arte”.

Tenían la influencia de las propuestas del movimiento Arts and Crafts, creado a comienzos del siglo XIX por William Morris y su propuesta de integración de las artes.

 “… Establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos, libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos y los artistas”. Walter Gropius

“El objetivo de la escuela fue crear una nueva estética que estaría en forma habitual en nuestra vida cotidiana”. Heinrich von Eckardt:

Elementos de una Rotring

Diapositiva 5

Como enseñaban?

Los maestros de la Bauhaus en el techo del nuevo edificio en 1926, desde la izquierda Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl, Oskar Schlemmer.

Ven 12 hombre y 1 mujer

He escrito sobre el tema de como en un espacio de libertad creadora, las mujeres no tenían la misma libertad.

http://onlybook.es/blog/bauhaus-de-construyendo-el-amor-revista-coencuentros/

En el artículo hacia estas preguntas:

¿Por qué personas vinculadas al arte, al diseño, a la creación, profesionales que decidieron reemprender el conocimiento (como ellos decían “partiendo de cero”), lo limitaron en sus interrelaciones?

¿Por qué su amor a la creación y al diseño, no fue simétrico en el respeto entre hombre y mujeres?

¿Por qué no hubo un reconocimiento, una lealtad al trabajo de las mujeres, y estas muchas veces debieron resignar sus logros, y dejar que fueron los o sus hombres quienes se vieran favorecidos por dicho reconocimiento?

Retorno a nuestro hilo discursivo

En los cursos introductorios, se recomendaba actuar con suavidad, los primeros meses debían ser un período de prueba, un semestre que llamaban “de Prueba o de Ocio”, en el que puedan mirarse, probarse y observarse a sí mismos.

Decían: “Si se le permite al principiante aclarar sus pensamientos, se le ahorrará muchos rodeos y decepciones”.

Johannes Itten

La actitud del profesor no debe ser de corrección (según la RAE sería la cualidad o la principal característica de quien es correcto) sino que será, orientadora y asesorando en la introducción a la naturaleza del medio artístico.

De su manifiesto, recupero algunos textos que con el tiempo serán verdades asumibles

–  Las viejas escuelas de Bellas Artes no pueden despertar esa unidad ¿cómo podrían hacerlo si el arte no puede enseñarse?

–  Las escuelas deben volver a convertirse en talleres. La escuela está al servicio del Taller y un día será absorbida por éste.

–  Hay que recuperar los métodos artesanales en la actividad constructiva.

–  Elevar la potencia Artesanal al mismo nivel que las Bellas Artes.

–  Por lo tanto, no habrá Profesores y Alumnos en la Bauhaus, sino Maestros, Oficiales y Aprendices.

El Artesano y el Artista

Haciendo abstracción del momento en que fueron enunciados, tomo los 2 términos que más influyeron en la educación de aquellos años ´20.

El Artesano y El Artista, y la idea de la unificación de todas las Artes y todas las Artesanías dentro de la misma escuela.

El objetivo era llegar al desarrollo personal desde el trabajo en grupo.

Johannes Itten, que fuera arquitecto, pintor, diseñador, profesor y escritor, decía “Reconocí que cada crítica y cada corrección actúa de manera ofensiva y destructiva sobre la confianza en uno mismo, que el estímulo y el reconocimiento del trabajo realizado favorece el desarrollo de las propias fuerzas”. Tenía 31 años.

También decía “la forma más comprensible y definible es la geometría, cuyos elementos básicos son el círculo, el cuadrado y el triángulo. En estos elementos formales, encuentra su origen toda forma posible visible para el que ve, aunque es invisible para el que no ve nada”.

Esto podemos verlo en la India en Jaipur.

http://onlybook.es/blog/india-3-jaipur-observatorio-medieval-jantar-mantar-instrumentos/

Un conjunto armónico, con una decisión formal.

Las estructuras soportantes, con las soportadas hacen “un todo, que forma el conjunto”

No se detecta un “capricho formal”, sino una “decisión formal”.

Viendo ésta arquitectura podemos resumir que lo que es necesario, es “bellamente necesario”.

Aunque parezca increíble, este instrumento es el que más uso tiene hoy en día. Durante los días de luna llena de junio y julio se reúne aquí un grupo de astrólogos para estudiar el movimiento y la dirección del viento, con el objeto de predecir las lluvias. Con este propósito, se iza una banderola de tela fina a la puesta de sol. Si la banderola muestra una brisa del oeste, esto indica unas buenas cosechas del monzón.

Si el viento tiene dirección sur, las posibilidades de lluvia son escasas, lo que significará malas cosechas y hambrunas. 

Volvamos a Itten

Itten era seguidor de una secta estadounidense del “Zoroastrismo” (formada 1.000 años a.C. en Persia por el profeta Zaratustra, es una de las primeras religiones monoteístas del mundo, que influyo en otras religiones como el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam.

Era vegetariano y practicaba la meditación, ya que pensaba que “un equilibrio interior, sería su principal fuente de inspiración artística”.

Itten fue el director e iniciador del curso preliminar de la Bauhaus en Octubre de 1919, es decir a los 6 meses de su creación y lo explica en su escrito  “Teoría de la Creación y de las Formas”, y su libro “Mi curso preliminar en la Bauhaus”.

Ese curso fue el germen de la Bauhaus e influyó en gran cantidad de Centros y escuelas de Arquitectura de todo el mundo.

Se basaba en 3 puntos

1.- Liberar las fuerzas creadoras y por ende la capacidad artística de los estudiantes, Los animaba a liberarse paulativamente de todo convencionalismo conocido y crear su propio trabajo.

2.- Realizar el aprendizaje con prácticas con materiales y texturas para inducir al alumno en la actividad creadora.

3.- Facilitar el aprendizaje de las leyes fundamentales de la creación plástica. Las leyes de la forma y del color abren a los estudiantes el mundo de lo objetivo.

Su misticismo y su personalidad influyeron en sus alumnos que se alejaron de los maestros de la Bauhaus como Walter Gropius y Làzló Moholy-Nagy, éstos orientaban los estudios a la producción masiva, lejos de la producción artística individual.

Por todo ello Itten decide dejar la Escuela en su primera etapa en Weimar.

Estuvo desde Octubre de 1919 a Marzo de 1923, 3 años 1/2.

Diapositiva 10

1er descanso Norman Foster

Foster nos dice “Como arquitecto diseñas para el presente, con una conciencia del pasado, para un futuro que es esencialmente desconocido”.

1er referencia a la teoría

Marco Vitruvio Polión

En 1673 el célebre arquitecto, físico, médico y naturalista Claude Perrault (Paris 1613 – 1688 Ibíd.) utiliza la palabra “teoría”, para traducir el término (Ratiocinatio) razonamiento que Vitruvio (Antigua Roma c 80 – 70 a.C. – c. 15 a.C. Ibíd.) empleó en sus diez libros sobre la arquitectura.

“El razonamiento, posiblemente sea un don tan incomparable como arriesgado, es la capacidad de pensar en libertad.

Vitruvio decía el razonamiento y la razón nos facilitan la argumentación.

La teoría (la raíz Theo significa ver) la entendemos como “razón” y el “argumento” como la obra.

Cuando reflexionamos, argumentamos y creamos, porque tenemos la capacidad de elaborar ideas sobre que pensar, esas ideas se enriquecerán si sabemos ver, mirar y observar.

La teoría, contiene un pensamiento crítico, que se alimenta de nuestra capacidad de contemplar, y ésta está ligada a un lenguaje, que nos permite explicar nuestro pensamiento.

Vitruvio no concebía despegar la teoría de la praxis, ya que la teoría debía servir para realizar un trayecto que nos conduzca a una realidad construida”.

Estas ideas las expresa Jorge Francisco Liernur (Buenos Aires 1946) en su libro “Arquitectura en Teoría”, y esboza estas preguntas:

¿Por qué las cosas son como son? ¿Hasta dónde la forma se relaciona con la cultura?

Por ejemplo los romanos seguían patrones claros en sus construcciones, seguían técnicas claras y rígidas, que eran los procedimientos que utilizaban para construir desde calzadas a murallas y edificios.

Marco Terencio Varrón (116 – 27 a.C) escribió entre más de 500 obras de las que se conocen los títulos de 55, dice en sus trabajos que “el hombre creó las palabras porque se encuentra frente a acciones u objetos cotidianos que requieren que se les ponga un nombre” y mencionaba la existencia de decenas de tratados de arquitectura romana.

Lamentablemente ninguno sobrevivió como tal, aunque lo que sí sobrevivió fueron casi dos milenios de sabiduría constructiva.

Ya en su “Historia Natural”, Plinio el viejo (23 – 79) cita a Vitruvio como un referente al hablar de los órdenes, y la albañilería entre otros temas.

En 1414 se descubre una copia manuscrita del tratado de Vitrubio (sin sus dibujos), y despierta nuevamente el interés por la arquitectura romana. Recién en 1490 Leonardo da Vinci, realiza su famoso dibujo de “El hombre de Vitruvio”.
Vitruvio Polión redactó los 10 libros que componen «De Architectura libri decem”  entre el 35 y el 11 a.C.

Es el tratado de arquitectura más antiguo conocido, explicita todo lo necesario para ejercer el oficio de arquitecto-ingeniero.

Con un gran saber explica desde como localizar agua hasta como planificar ciudades, trata  acerca de cánones arquitectónicos, astronomía, relojes solares y por supuesto (como haría también Leonardo da Vinci) acerca de la construcción de máquinas de guerra.

Volvamos a la Bauhaus

Walter Gropius  Manifiesto y programa de la Bauhaus.

“¡El fin último de toda actividad plástica es su construcción!

Decorar los edificios fue antaño la más noble tarea de las artes plásticas ya que constituían elementos inseparables de la gran arquitectura.

Los arquitectos, pintores y escultores deben volver a conocer y concebir la naturaleza compuesta de la edificación tanto en su totalidad como en sus partes”.

“Este mundo de diseñadores y decoradores que solo dibujan y pintan debe convertirse de nuevo en un mundo de gente que construye.

Y hacía un llamado: ¡Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía!

No existe un “arte como profesión”, como no existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un perfeccionamiento del artesano”.

Y como un deseo, como un rezo laico decía:

“…Deseemos, proyectemos, creemos todos juntos la nueva estructura del futuro, en que todo formará un solo conjunto.

Arquitectura, plástica, pintura un día se elevaran hacia el cielo de las manos de millones de artífices como símbolo cristalino de una nueva fe”.

WALTER GROPIUS

Programa de la STAATLICHES BAUHAUS de Weimar

Objetivos de la Bauhaus

La Bauhaus deseaba preparar a arquitectos, pintores y escultores de toda categoría para que se conviertan, según sus capacidades, en artesanos hábiles o artistas y creadores independientes y fundar una comunidad de trabajo compuesta de maestros y aprendices que sea capaz de crear obras arquitectónicamente completas.

Principios de la Bauhaus

El Arte nace por encima de todo método, no es susceptible de aprendizaje, como si lo es, en cambio, la Artesanía.

La forma de enseñanza es evitar toda rigidez; dar prioridad a la actividad creadora; libertad de la individualidad, con un riguroso estudio.

Y trayendo las características de las Villas y Edificios del Renacimiento decía “habrá colaboración de todos los maestros y aprendices – arquitectos, pintores, escultores- en estos proyectos con el objeto de influir conjuntamente sobre todas las partes integrantes de la arquitectura”.

Extensión y alcances de la enseñanza en la Bauhaus

La enseñanza de la Bauhaus comprendía todas las ramas prácticas y científicas de la creación plástica.

Se preparaba a los alumnos 3 aspectos:

1

La formación manual-artesanal

La formación artesanal constituye la enseñanza fundamental de la Bauhaus.

2

La formación gráfica y pictórica

Dibujos, bocetos, murales, ornamentos,

3

La formación científico-teórica

Estudio sobre todos los aspectos del Arte, la Ciencia, las técnicas y métodos.

4

División de la enseñanza

La formación se divide en tres cursos, aprendices, oficiales y maestros.

Teoría y práctica de la arquitectura

Ideas sobre que pensar

El tema de este año en la cátedra Boscoboinik es la Composición, a ello me dedicaré ahora.

A los seres humanos siempre les ha importado las relaciones y las proporciones, y buscaron módulos como referencia a ellos mismos.

Los egipcios hicieron sus tratados de Relaciones y Proporciones, donde el módulo era el puño, la altura del hombre desde la planta de su pie hasta la mitad de la frente era de 18 puños.

En la Grecia clásica, los griegos conocían el canon egipcio, los escultores griegos viajaban a Egipto a aprender sus reglas, definieron las proporciones de la figura humana en base a la longitud de la cabeza, así el cuerpo tenía 7 veces la altura de la cabeza, los colosos y estatuas de grandes dimensiones, 8 veces

En la Roma clásica Vitruvio describe en el siglo I d.C la relación entre las medidas corporales:

El rostro debe ser la décima parte de la longitud total del cuerpo y la cabeza la octava parte de la longitud del tórax.

Durante el imperio Bizantino, en 1355, continuó empleando las unidades antropométricas utilizadas por los griegos y romanos.

Esas proporciones estaban indicadas en palmos.

Es en el Renacimiento, en 1480 que Leonardo da Vinci estudia a Vitruvio, donde la altura del hombre es igual a la distancia entre sus brazos extendidos, con el centro en su sexo. (homo ad quadratum).

Con centro en el ombligo, el hombre queda encerrado en un círculo (homo ad circulum),

Leonardo da Vinci opinaba que una vez desarrollado el individuo, la altura del hombre bien proporcionado sería 10 veces la medida de su rostro.

En el Barroco el tema de las proporciones, tema clave en los siglos XV y XVI pasa a un segundo plano.

2000 años después Le Corbusier propone el retorno a la medida humana.

Y su propuesta de módulo de la arquitectura es su Modulor.

Su figura asimétrica es del escultor Josep Maria Subirachs (1927 – 2014).

En el dibujo se ve un ejemplo práctico de la utilización de estas medidas.

2ndo descanso Frank Ghery

Dice “Ante cualquier proyecto, estudio todas las posibilidades que se me ocurren tras analizar detalladamente un amplio abanico de elementos, empezando por los deseos del cliente y acabando en los detalles, pasando por la definición formal y el control del presupuesto.

Durante dos meses le doy vueltas a todo eso en mi cabeza. Luego un día, me pongo ante la mesa y toda esa información se convierte en un dibujo, que fluye automáticamente desde el cerebro hasta el papel, pasando por la mano y el lápiz. Así nace mi arquitectura”.

Arquitectura con mayúscula

Antes mencioné que cuando Mario me invitó a dar esta charla, al proponerle hablar deTeoría de la Arquitectura, me mencionó que el tema de este año era la Composición.

Por eso me refiero a ambas, teoría y composición, ya que las creo necesarias e inseparables.

La arquitectura, algunas veces espontánea, otras basada en las tradiciones tuvo desde sus inicios no solo desarrollos prácticos sino también teóricos.

Me referiré a varios tratados y también a una obra referencial por su importancia. Los estudios de VitruvioAlberti Palladio y la Villa Rotonda.

Este es mi homenaje a estos enormes personajes, a partir de aquí  lo que sigue es una descripción de cada tratado, que han sido claves en la historia de la arquitectura:

1.- 27 a.C. Marcus Vitrubio. 

 Ni el talento sin el estudio, ni el estudio sin el talento

pueden formar un buen arquitecto.

Marcus Vitruvius Polion

Su tratado sobre arquitectura es el más antiguo que se conserva de la Antigüedad clásica.

 Según Vitruvio, la arquitectura es una imitación de la naturaleza.

Como las aves construyen sus nidos, los seres humanos

construyen su vivienda a partir de materiales naturales,

construyendo así un refugio contra los elementos.

Marcus Vitruvius Polion, fue arquitecto de Julio César y autor del tratado sobre arquitectura “De Aerchitectura” que se conoce como “Los 10 libros de Arquitectura”.

Escrito probablemente entre los años 27 a.C. y 23 a.C., se inspiró en teóricos helenísticos, trata sobre órdenes, materiales, técnicas decorativas, uso de colores, construcciones y distintos tipos de edificios.

Famoso por afirmar en su libro que ciertos edificios públicos deben exhibir tres cualidades: ser sólidos, útiles y hermosos.

Influyó profundamente en artistas, pensadores y arquitectos, entre ellos León Battista AlbertiLeonardo da VinciMiguel Ángel.

Lo hicieron en forma armónica, dando un sentido a las proporciones cuando toman como unidad, la mayor obra de arte: el cuerpo humano.

El famoso dibujo del cuerpo humano de Leonardo da Vinci, (que está en la Galleria dell’Accademia, en Venecia) está basado en las indicaciones y proporciones dadas por Vitruvio.

Las ilustraciones originales de la obra de Vitruvio no han sobrevivido, por ello Daniele Barbaro utilizo los dibujos que realizo especialmente Andrea Palladio.

segunda parte http://onlybook.es/blog/la-composicion-2da-parte-y-final/

Nuestro Blog ha obtenido ms de Un millon de lecturas: http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

3 Arquitectos Antonio «Tony» Díaz del Bó, Carlos Raúl Villanueva Astoul y Mario Jose Romañach Paniagua -n-. (mb)

Antonio «Tony» Díaz del Bó

(Buenos Aires, 16 de febrero de 1938 – 2014 26 de septiembre Madrid) fue un arquitecto, teórico y docente argentino que desarrolló su práctica profesional en Argentina y España.

Fue fundador, junto con Justo Solsona, Rafael Viñoly y Ernesto Katzestein de “La Escuelita”, un centro alternativo de enseñanza e investigación de la arquitectura que funcionó en Buenos Aires entre 1978 y 1983.

La Escuelita: El documental es un registro fílmico del proyecto de enseñanza alternativa de la arquitectura que ocurrió en Buenos Aires entre 1976 y 1981, en el medio de un contexto social y político particular de la Argentina: La dictadura de ‘El Proceso’ que inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El documental presentado por Libido Cine (Jorge Gaggero) y Moderna Buenos Aires – Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), evidencia una experiencia exitosa que influenció a varias generaciones de arquitectos a partir de la acción de algunos de sus protagonistas, es decir los profesores y alumnos de La escuelita. (Arch daily).

El grupo iniciático, o la primer camada de La Escuelita estaba conformado por: arriba de izquierda a derecha Juan C. Poli, Raúl Lier, Manuel Glas, Eduardo Leston, Justo Solsona, Paco Otaola, Tony Díaz, Edgardo Minond, Hugo Salama y Jorge Grin. Abajo Jorge Francisco Liernur, Sandro Borghini Luis Ibarlucía. Foto de Jorge Sarquis 

En esta institución de enseñanza de la arquitectura dictaron conferencias, entre otros, Aldo Rossi, Rafael Moneo, Álvaro Siza y Tomás Maldonado.

Con el retorno de la democracia a Argentina «La Escuelita» cerró sus puertas en 1983 y muchos de sus docentes se reincorporaron a la Universidad.

Libros

* «Apuntes de Arquitectura» (Concentra, 1981)

* «La Escuelita 1976 – 1981»: 5 años de enseñanza alternativa en la Argentina (que lo editamos con nuestra editorial Espacio Editora, 1981), junto a Justo Solsona).

* Relevamientos. 1984-1985 Taller Tony Díaz. (FAU – UNBA, 1985)

* Textos de Arquitectura (CP67 Editorial, 1987)

* Incertidumbres (Arquitectura Veintiuno, 2002)

* Tiempo y Arquitectura (Ediciones Infinito, 2009)

Nació en el barrio de Mataderos en Buenos Aires, su hermano fue el escritor y dibujante Geno Díaz (1926 – 1986).

Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se recibió de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UNBA) en 1964. Tras el golpe de estado de Juan Carlos Onganía y la intervención de las universidades en 1966, Díaz se radicó en Santiago de Chile, donde trabajó en el Estudio

En 1968 se trasladó en Florencia (Italia), donde realizó estudios de posgrado.

A finales 1969, gracias a una beca del British Council, se radicó en Londres. Allí continuó su formación en la Architectural Association, AA obteniendo un diploma en planeamiento urbano en 1971.

Regresó a Argentina in 1971 y se incorporó al estudio de Miguel Baudizzone, Jorge Erbin, Jorge Lestard y Eithel Traine. En 1980, deja el estudio que en ese momento estaba integrado por Baudizzone-Díaz-Erbin-Lestard-Varas y forma su propio estudio, primero junto a Chapi D’Angelo y luego individualmente, con Luís Ibarlucía como principal colaborador.

En 1988 vuelve a Europa, radicándose definitivamente en Madrid donde forma su estudio, inicialmente con los arquitectos Eduardo Leira y Damian Quero y luego solo como titular.

Inició su actividad docente como ayudante en los talleres de Juan Manuel Borthagaray y R. Rivarola (1964-1966).

Fue catedrático de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA (1984-1987) siendo su taller muy solicitado por los estudiantes.

En esa misma institución fue director de la Cátedra libre Wladimiro Acosta para la difusión del pensamiento arquitectónico (1986-1988).

En 1989-90 enseñó en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard. En España fue profesor de Proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (1990-1995) y profesor del Máster de Proyecto de las Periferias en la Universidad Politécnica de Barcelona

Sus obras y proyectos han sido publicados en revistas internacionales (A + U, Domus, Summa, UR, Arquitectura y Vivienda, Spazio e Societá, Geometría, etc.) y expuestos, entre otros lugares, en la Bienal de Arquitectura de París y en la Bienal de Venecia.

Fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina.

Actualmente, la Cátedra Tony Díaz para el estudio y la búsqueda de consistencia entre las ideas y la arquitectura realiza diálogos sobre la enseñanza de la arquitectura, el diseño y el urbanismo.

Tengo muy presente los encuentros y sobre todo los interesantes y cariñosos diálogos con Tony y su familia en su casa en Madrid, muy cerca del Bernabeu, esas charlas siempre incorporaban a personas muy valiosas que estaban en Madrid muchas veces de paso. Durante esos años he podido colaborar con Tony en el armado de alguno de sus libros.

En el año de 2023, entre el 3 de junio y el 2 de julio, El Fondo Nacional de las Artes presentó la exposición homenaje TONY DÍAZ, ARQUITECTURA, IDEAS Y DIBUJOS (1969-2013), organizada conjuntamente con la Cátedra Antonio Díaz para el estudio y la búsqueda de consistencia entre las ideas y la arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU-UBA. Se realizó en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes | Rufino de Elizalde 2831

La muestra reunió una serie de 109 dibujos realizados por Tony Díaz a lo largo de su carrera profesional. Estos “dibujitos”, como le gustaba llamarlos, contiene ideas y soluciones concretas de un arquitecto comprometido con su tiempo, con su sociedad, con el sentido social de la disciplina. 

Carlos Raúl Villanueva Astoul

(Londres 1900 – 1975 Caracas) está considerado como el maestro de la arquitectura moderna venezolana y uno de los más influyentes en la Venezuela del siglo XX.

Pionero, fue el máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna en su país.

Su padre era diplomático, por lo que había nacido en Londres, y realizó sus estudios de educación media en Francia, graduándose como Arquitecto de la École des Beaux-Arts, bajo la dirección de Gabriel Héraud en 1928.

Llega por primera vez a Venezuela a la edad de 28 años.

Sus primeras obras tenían un carácter ecléctico producto de su educación académica y de las condiciones culturales que imperaban en su país.

De este período fueron el Hotel Jardín (1929), la Plaza de Toros (1933) en Maracay, y el Museo de Bellas Artes en Caracas (1935).

Más tarde comenzó una etapa de diseños con estilo neocolonial que se pone en evidencia en 1937, cuando junto a Luis Malausena (1844 – 1913), realiza los planos del Pabellón Venezolano que participó en la Exposición Universal de París.

Pertenece también a este estilo la Embajada de Perú en el Country Club de Caracas.

Fue en 1939, cuando comenzó a desarrollar el estilo que le dio nombre a nivel internacional: el diseño moderno

El gran cambio fue a partir de la escuela Gran Colombia (1939) con la incorporación a la obra de espacios verdes.

En 1941 Villanueva gana el concurso para la reurbanización de El Silencio (1944).

Estos bloques incorporaron el uso comercial en la planta baja, práctica que no era usual para la época.

La construcción de la Universidad Central (1944-1960), es un ejemplo de la arquitectura moderna en el continente americano.

Los dos edificios más importantes lo constituyen el Aula Magna y la Biblioteca Central, los cuales están unidos por una plaza cubierta. Para la creación del Aula Magna, Villanueva contó con la colaboración del escultor norteamericano Alexander Calder (Pensilvania 1898 – 1976 Nueva York) quien diseñó «Las nubes», ubicadas en el techo del auditorio y que cumplen una función acústica.

En sus siguientes edificios seguiría incorporando obras de reconocidos pintores y escultores en los espacios públicos.

Como director de la oficina de proyectos del Banco Obrero, orientó su trabajo hacia la creación de bloques que sirvieran de vivienda de uso colectivo, como son el caso de la unidad residencial Paraíso y el 23 de Enero (originalmente llamado 2 de Diciembre).

El complejo que conforma la Ciudad Universitaria está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las obras Unidad Residencial El Paraíso, Urbanización 23 de Enero y Cerro Piloto, (proyectos habitacionales de alta densidad), fueron construidas entre 1955 y 1957 en la ciudad de Caracas para el Banco Obrero (1928-1975) entidad gubernamental bajo el Ministerio de Fomento.

Formaron parte de la exposición “Latín América in Construction” en el Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York.

La Ciudad Universitaria de Caracas y el Museo Jesús Soto también formaron parte de esa exposición.

En el libro «Arquitectura latinoamericana 1930-1970», el arquitecto Francisco Bullrich, (Buenos Aires 1929 – 2011 Ibid) lo califica como “el arquitecto que más ha hecho por concentrar la atención del mundo sobre la producción arquitectónica venezolana”.

Igualmente, destaca el papel del maestro Villanueva en la formación universitaria de la generación de relevo: “la calidad de las obras de muchos de sus discípulos, directos e indirectos, demuestra su capacidad como docente”.

En 1963 recibe el Premio nacional de Arquitectura de Venezuela.

Muere en la ciudad de Caracas el 16 de Agosto de 1975.

Mario José Romañach Paniagua

(La Habana 1917 – 1984 Filadelfia), fue un arquitecto racionalista cubano, considerado el mejor exponente de la arquitectura cubana del siglo XX.

Miembro de

* American Institute of Architects, AIA (desde 1978)

* Academia Nacional de Dibujo de Estados Unidos (desde 1980)

Distinciones

Medalla de Oro del Colegio Nacional de Arquitectos de Cuba en 1949 y 1955.

Miembro de una familia de artistas, estudió arquitectura en la Universidad de La Habana, participando de estudiante en la iconoclasta quema de los Vignolas, este fue un acto de rechazo a las imágenes religiosas, parecida a la herejía que alteró la paz de la Iglesia oriental de los siglos VIII y IX, que prepararon el camino al Cisma de Focio. Lo realizó junto a Max Borges, Frank Martínez, Nicolás Quintana, Ricardo Porro, Antonio Quintana y Emilio del Junco.

En 1944 trabajó con Pedro Martínez Inclán y Antonio Quintana Simonetti en el diseño racionalista del Barrio Residencial Obrero Luyanó, al sur de la bahía habanera.

Romañach adaptó el racionalismo de Le Corbusier al entorno caribeño en que se movía.

Otras de sus principales influencias fue la arquitectura japonesa.

En la Casa de Rufino Álvarez en Playa Siboney (1957) y en la Casa de Ana Carolina Font (1956) prevalecen la horizontalidad y la integración de la edificación en el entorno.

En los años 70 fue asesor de los fundadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. En 1984, la Universidad de Pensilvania estableció en su honor las «Becas Mario Romañach», «The Mario Romañach Fellowship Fund», destinadas a estudiantes sobresalientes del Máster de Arquitectura.

Premios y distinciones

* Medalla de Oro del Colegio Nacional de Arquitectos de Cuba en 1949 por la Casa de Julia Cueto de Noval.

* Medalla de Oro del Colegio Nacional de Arquitectos de Cuba en 1955 por la Casa de Evangelina Aristigueta de Vidaña.

* Miembro de la National Academy of Design de EE.UU (1979).

En Cuba, el Movimiento Moderno experimentó una llegada tardía. Fue en el contexto progresista y cosmopolita de La Habana de los años 30 que la arquitectura de vanguardia comenzó a expandirse, y no fue hasta los años 50 que esta alcanza su máximo esplendor. En sus inicios, las obras desarrolladas por el Movimiento Moderno cubano tenían una marcada influencia de los enunciados del racionalismo europeo y, en particular, de la estética maquinista de Le Corbusier.

Pero a partir de 1948 surge una nueva forma de modernidad cubana, que buscaba una reconciliación entre vanguardia y tradición, vinculando los cánones del Movimiento Moderno con la situación geográfica, costumbres, clima, materiales y tradiciones locales. En ese escenario, Mario Romañach se convirtió en uno de los arquitectos más prolíficos de la modernidad cubana, con obras que destacan por su excelente calidad espacial y formal.

Un arquitecto visionario que supo adaptar acertadamente las tesis funcionalistas del racionalismo al entorno tropical. Es considerado uno de los mejores arquitectos cubanos de todos los tiempos y, como el más imaginativo y transgresor de la primera mitad del siglo XX.

Con el triunfo de la Revolución castrista, emigró a Estados Unidos, donde ejerció la docencia en las universidades de Harvard, Cornell y Pensilvania, donde fue decano del departamento de Arquitectura entre 1971 y 1974 y profesor hasta su fallecimiento en 1984.

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

O http://onlybook.es/blog/2-arquitectas-y-1-arquitecto-delfina-galvez-bunge-felix-candela-y-denise-scott-brown/

P http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-emilio-ambasz-friedensreich-hundertwasser-y-carlo-scarpa/

Q http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-mariana-leguia-alegria-jesus-eduardo-amaral-y-eero-saarinen/

R http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-marcos-winograd-alejandro-pietri-y-virginio-colombo/

——————–

Puede interesarte este tema, por lo que te envío esta sugerencia de Hugo K: Arq. Andrea Palladio, Palazzo del Capitaniato: https://onlybook.es/blog/palazzo-del-capitaniato-andrea-palladio/

——————–

Nuestro Blog ha obtenido más de Un millón trescientas mil lecturas: http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

Salvemos al Parador Ariston de su ruina

Let’s save the Parador Ariston from its ruin

http://onlybook.es/blog/el-parador-ariston-una-ruina-moderna-por-hugo-a-kliczkowski/

2 Arquitectas y 1 Arquitecto Flora Alicia Manteola, Débora Iaroslavschi de Di Veroli y César Manrique Cabrera -m-

Flora Alicia Manteola (1936) es una arquitecta argentina integrante del estudio MSGSSV.

En 1962 egresó de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo.

Su etapa como estudiante universitaria fue intensa y antes de concluir la carrera se unió junto a quien seria su esposo Javier Sánchez Gómez al estudio MSGSSS que en 1956 habían iniciado los arquitectos Justo Solsona y Josefina Santos y más tarde amplió a Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Sallaberry, uno de los estudios fundamentales de la historia de la arquitectura argentina.

Actualmente el estudio MSGSSS se llama MSGSSV.

Recibió el Premio Konex 1992 Arquitectura, por el quinquenio 1982-1986 y se trató de la primera mujer arquitecta en recibir este honor.

Es la primera arquitecta en obtener el premio a la Trayectoria de la Sociedad Central de Arquitectos.

Forma parte del Colegio de Asesores y Jurados de la Sociedad Central de Arquitectos y del Colegio de Jurados del Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires.

Obras

* Banco Ciudad de Buenos Aires (Casa Matriz)

* Unión Industrial Argentina

* Banco Ciudad de Buenos Aires (Edificio Ventas)

* Conjunto Rioja

* Barrio Comandante Luis Piedrabuena

* Torres Alto Palermo

* Torre El Rulero

* Edificio Anexo de la Cámara de Diputados

* Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

* Asociación Cultural Pestalozzi

* Remodelación total y ampliación del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini

* Reciclaje del Palacio Alcorta

* Dique 2 (Puerto Madero)

* El Porteño Building

* Dique 4 (Puerto Madero)

* Edificio Prourban

* Estadio de Mendoza

* Torres Alto Palermo

* Abasto de Buenos Aires

* Centro de Producción Buenos Aires – Argentina Televisora Color

* Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

* Edificio Intecons

* Estadio Gigante de Arroyito

* Estadio Mundialista de la Ciudad de Salta

* Hospital General de Agudos Carlos G. Durand

* Planta de Papel Prensa

* Terminal de Ómnibus de Santiago del Estero

* Torre Ruggieri

* Torres de Bulnes

* Torres del Yacht

* Torres Mulieris

Débora Iaroslavschi de Di Veroli (Galati, Rumania,1926) es una arquitecta argentina de origen rumano que desarrolló su obra principalmente en Buenos Aires y Mar del Plata.

Su padre montó una fábrica en Argentina con la intención de mudar allí a su familia debido a las crecientes tensiones en Europa previas a la Segunda Guerra, en 1936 se establecieron en la ciudad de Paraná.

Cuando sus padres se separan, se radicó junto a su madre en Buenos Aires.

Fue una de las pocas mujeres que estudiaron en la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se graduó en el año 1953 dice “ En esa época era poco común que una mujer estudiara y mucho menos arquitectura” años más tarde sería una de las primeras mujeres arquitectas de Argentina en obtener el título de Planificadora Urbana y Regional.

Se casó a los 19 años con Ángelo Di Veroli, con quien tuvo, mientras cursaba su carrera universitaria, dos hijos: Claudio y Fabio.

Sus primeros trabajos consistieron en viviendas unifamiliares con las cuales tuvo la oportunidad de desarrollar las ideas modernas aprendidas en la facultad relativa a la generación de espacios generosos y fluidos, el uso de techos planos verdes y fachadas con ventanales corridos así como el manejo del hormigón armado.

De este período se destacan la casa Furmann en Acassuso (1951), su propia casa en Don Torcuato(1949), la casa Jäger para su hermano en Belgrano (1967), la casa Pogré (1956) y la casa Rothschild en Martínez (1954).

Hacia 1958, junto con Osvaldo Fernícola y la empresa constructora de Domingo Fiorentini, construyó el primer edificio en altura en Miramar, proponiendo departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios como alternativa a los tradicionales chalets existentes en las ciudades balnearias bonaerenses. La planta baja de doble altura estaba destinada a programas comerciales y al hall de acceso al edificio, donde la artista Raquel Forner realizó un mural en paneles cerámicos.

A esta obra le siguieron una gran cantidad de obras ejecutadas en Mar del Plata, los edificios Eiffel III y IV (1959), Eiffel V (1961), Eiffel VIII y IX (1960-65), Edificio Alsancor (1958), el edificio Alsina (1961) y el Mirador Cabo Corrientes (1970), entre otros.

Eran tipologías de departamentos vacacionales pequeños con el fin de comercializarlos entre los sectores de recursos medios y medios bajos.

Di Veroli enfocó su trabajo en aprovechar al máximo las posibilidades de los terrenos de acuerdo a los códigos de planificación así y optimizar los materiales para evitar desperdicios, dice en el libro que le dedicara Ediciones Bisman (2006) “Debora Di Veroli, Vida, obra y reflexiones” “calculaba las medidas y los ejes de los baños y las cocinas para que los azulejos se colocaran enteros, que nunca hubiera que cortar ni uno y que así se ahorrara mano de obra y se evitara el desperdicio de materiales … al hormigón lo hacía calcular para que no tuviera salientes ni mochetas, ya que la yesería se cobrara por metro cuadrado pero las mochetas se cobraban por metro lineal y eran muy caras”.

Frente al afloramiento rocoso de Cabo Corrientes en la costa marplatense, se encontraba hasta fines de la década de 1960 un gran terreno de planta irregular y marcada pendiente, con 9347 m² de superficie.

Éste fue adquirido por Domingo Fiorentini, allí proyectó allí un mega complejo de viviendas de veraneo con privilegiadas vistas de la ciudad, el acantilado y el mar.

Para aprovechar al máximo el frente convexo al océano con el cual contaba el terreno, la arquitecta con la colaboración del arquitecto Domingo Raffo y el ingeniero César Cabaleiro— ideó cuatro volúmenes de 16 pisos dispuestos de manera radial, y unidos en un extremo por un sector de forma semicircular.

Desarrolló también ampliamente la tipología de supermercados modernos, como por ejemplo los supermercados Satélite (1970), Gran Tía (1970) y Todo (1971), planteando novedades en el diseño de las instalaciones sanitarias y de ventilaciones necesarias para que estos edificios funcionaran para el público masivo.

Fue Jefa del equipo de revisión y actualización del Parque Almirante Brown del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires en 1970.

En los últimos años se destacan sus aportes al estudio sobre hábitat gerontológico y accesibilidad, presentándose en numerosos congresos nacionales e internacionales y generando espacios de discusión y trabajo como el Centro de Investigación y Asesoramiento para el Hábitat Gerontológico (CIAHG) en la SCA y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG). En esta línea publicó Alzheimer y arquitectura (2014) y Arquitectura y envejecimiento, hacia un hábitat inclusivo (2008) en colaboración con el arquitecto Eduardo Schmunis.

César Manrique Cabrera (1919 – 1992) fue un pintor, escultor y artista español.

Compaginó su obra con la defensa de los valores medioambientales de Canarias. Buscó la armonía entre el arte y la naturaleza como espacio creativo.

Su infancia transcurrió entre el Charco de San Ginés —zona de Arrecife cercana al puerto y núcleo original de la población— y la Caleta de Famara, lugar que inspiró su posterior vinculación con la defensa del patrimonio natural de la isla de Lanzarote.

Tras el golpe de Estado de 1936, se alistó como voluntario en el bando franquista, sirviendo en el cuerpo de artillería de Ceuta y combatiendo más tarde en distintos frentes peninsulares. Nunca quiso hablar de su experiencia en la guerra civil española.

Concluida la guerra, empezó a estudiar en la Universidad de La Laguna para estudiar arquitectura técnica, pero después de dos años abandonó la carrera para trasladarse a Madrid.

Gracias a una beca concedida por la Capitanía General de Canarias, ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando donde se graduó como profesor de arte y pintura en 1945. Ya en 1942 tuvo lugar su primera exposición individual en Arrecife, y con el auge del surrealismo en la década de 1950 fundó la galería Fernando Fe, la primera galería no figurativa de España. Durante esa época realizó murales en Lanzarote, como el del Aeropuerto de Guacimeta y el parador de Turismo de Arrecife, en la península, y expuso su trabajo en varios países.

En 1964 se trasladó a Nueva York donde expuso, entre otras, en la Galería Catherine Viviano y tuvo contacto con las corrientes artísticas estadounidenses.

En 1966 se instaló definitivamente en Lanzarote, donde comenzaba a desarrollarse el sector turístico. A partir de 1973 comenzó su estrecha colaboración con el arquitecto Fernando Higueras, quien en 1962 había proyectado la casa de César Manrique en Camorritos, en las afueras de Madrid. Ambos acometieron diversos proyectos dentro de la isla lanzaroteña, como las obras del Mirador del Río.

Ver mi artículo

http://onlybook.es/blog/arq-fernando-higueras/

También participó en proyectos en otras islas del archipiélago. En Madrid el Centro Comercial La Vaguada 1983.

En 1988 trasladó su residencia a su nueva casa de Haría, construida y decorada por Manrique y publica Escrito en el fuego.

Murió en un accidente de tráfico el 25 de septiembre de 1992, cerca de la sede de la fundación que lleva su nombre, inaugurada en marzo de ese mismo año.

La Fundación, ubicada en la antigua residencia del artista en Taro Tahíche, acoge hoy en día sus obras (esculturas, dibujos, pinturas…) y las de otros artistas.

Además de su dedicación a la arte en las Islas Canarias y en toda España, Manrique también alcanzó fama internacional. En 1990, realizó junto con el diseñador alemán Walter Maurer para el Grupo BMW, uno de los respetados BMW Art Cars. La colaboración para la empresa automovilística internacional aumentó su fama más allá de las fronteras del país.

Antes de trabajar con César Manrique, Maurer ya había diseñado otros BMW Art Cars junto a otros artistas de gran prestigio internacional, como Andy Warhol, Frank Stella y Roy Lichtenstein entre otros.

La elaboración en conjunto del Art Car se llevó a cabo en el estudio de Maurer en Múnich, Alemania. César Manrique se encargó de las propuestas de diseño y las coordinó con su socio artístico Walter Maurer.

Obras

Jameos del Agua fue realizado sobre una idea de César Manrique en 1968. Un jameo es un tubo volcánico generado por el flujo de lava en su interior al que se le ha desprendido la parte superior. Los Jameos del Agua están formados por el «jameo chico» (donde se ubica un restaurante) y el «jameo grande» donde se encuentra una piscina rodeada por un jardín. En 1987 se construyó un auditorio para 600 personas dentro de este jameo.

El Taro de Tahíche. Su casa, construida en 1968, aprovechando el espacio natural de cinco burbujas volcánicas. Es la actual sede de la Fundación César Manrique. Tiene más de mil metros de superficie habitable, en dos niveles.

Mirador del Río: está situado en el norte de la isla, en el Risco de Famara. Excavado en la roca de un acantilado en el lugar donde se situaba una antigua batería de artillería costera, ofrece una vista privilegiada del archipiélago Chinijo. Fue realizado en 1973 por César Manrique, que modificó el proyecto inicial de Fernando Higueras con la colaboración de Jesús del Carmen Soto y Eduardo Cáceres. Está formado por dos cúpulas enterradas para disminuir el impacto visual.

Lago de la Costa de Martiánez situado en el Puerto de la Cruz. Construido en 1977 se trata de un complejo de ocio formado por un lago central artificial con un conjunto de piscinas, jardines, terrazas, restaurantes, etc. con el protagonismo de la piedra volcánica.

Jardines y piscinas del Hotel las Salinas en Costa Teguise, junto con una serie de murales. El proyecto del hotel, de corte aún racionalista y concluido en 1977, es obra de Fernando Higueras.

Centro Comercial La Vaguada de Madrid. Inaugurado en 1983. Fue el primer centro comercial de España integrado perfectamente en el entorno natural.

Mirador de La Peña. Inaugurado en 1989 en la isla de El Hierro.

Jardín de Cactus. Inaugurado en 1990 en lo que era una antigua cantera de Guatiza. Última obra de César Manrique en Lanzarote. El jardín alberga una gran cantidad de especies de cactus de Canarias y de otras partes del mundo.

Playa Jardín. El Puerto de la Cruz volvió a contar con el artista en 1992. La playa fue totalmente remodelada.

Parque Marítimo César Manrique. Zona de ocio en Santa Cruz de Tenerife concebido al inicio de la década de los 90 consiguiéndose una regeneración del litoral. Piscinas, fuentes, etc.

Mirador de El Palmarejo. Proyecto de 1989 en La Gomera, inaugurado en 1995.

Parque Marítimo del Mediterráneo inaugurado en 1995 en la ciudad autónoma de Ceuta, después de su fallecimiento.

Horno-Asador de Timanfaya, un establecimiento gastronómico ubicado en el Parque nacional de Timanfaya, cuya particularidad es un horno-asador que aprovecha la energía geotérmica para la cocción de los alimentos.

Distinciones y reconocimientos

* Premio Mundial de Ecología y Turismo (1978)

* Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes (1980)

* Orden de Andrés Bello, impuesta por el presidente de Venezuela Rafael Caldera durante una visita a Lanzarote (1980)

* Premio Mönchehauspreis für Kunst und Umwelt de la ciudad de Goslar (Alemania) (1981)

* Nederlands Laureaat Van D’Aheod (Holanda) (1982)

* Premio Europa Nostra (1985)

* Premio Canarias de Bellas Artes (1989)

* Premio Fritz Schumacher de la Fundación F.S.V de Hamburgo (1989)

* Hijo Adoptivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (1994)

* Hijo Adoptivo de Tías (1995)

* Hijo Predilecto de Lanzarote (1995)

* El aeropuerto de Lanzarote pasó a denominarse César Manrique desde el 3 de marzo de 2019.

* Hijo Adoptivo de Gran Canaria.

* Hijo predilecto de Arrecife.

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

N http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-carlos-raul-villanueva-astoul-mario-jose-romanach-paniagua-y-antonio-tony-diaz-del-bo/

O http://onlybook.es/blog/2-arquitectas-y-1-arquitecto-delfina-galvez-bunge-felix-candela-y-denise-scott-brown/

P http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-emilio-ambasz-friedensreich-hundertwasser-y-carlo-scarpa/

Q http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-mariana-leguia-alegria-jesus-eduardo-amaral-y-eero-saarinen/

Nuestro Blog ha obtenido ms de Un millon de lecturas: http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

3 Arquitectas Nelle Elizabeth Nichols Peters, Margarete Schütte-Lihotzky y Lilly Reich -l-

Nelle Elizabeth Nichols Peters (Niagara, Dakota del Norte 1884 – 1974 Sedalia, conocida como Nelle Peters, fue una arquitecta que diseñó gran cantidad de edificaciones en la ciudad de Kansas.

Luego de su divorcio en 1923, entró en una fase particularmente productiva, diseñando una gran cantidad de edificaciones.

De sus construcciones en Kansas destacan el Hotel Ambassador, el edificio de la compañía cosmética Luzier y un buen número de edificaciones residenciales.

La arquitecta también aportó sus ideas en Tulsa, Oklahoma City, Columbia, Clinton, Boonville y Jefferson City.

Peters se mantuvo activa en la arquitectura hasta su retiro en 1965. Se especializó en el diseño de edificios residenciales y hoteles, iglesias y edificios comerciales

Margarete Schütte-Lihotzky (Viena 1897 – 2000 Ibidem), fue la primera arquitecta austriaca. Es internacionalmente reconocida por el proyecto de la denominada cocina de Frankfurt en 1927.

Fundó con Lina Loos la Unión de las Mujeres Democráticas de Austria, de la que fue nombrada presidenta en 1948, y desde 1969 presidenta honoraria.

En el primer Congreso de la Federación Internacional de Mujeres Democráticas reclamaba: el mantenimiento del sueldo durante enfermedades de los hijos para mujeres trabajadoras; modificaciones del derecho conyugal (modificado en Austria, en el sentido que ella reclamaba en 1976); el derecho a participar en la elección de los estudios y trabajo de los hijos; la condición de comunes de los bienes adquiridos durante el matrimonio; un día al mes para asuntos domésticos a las trabajadoras, y, entre otras, el reconocimiento de las labores de ama de casa como profesión.

En su honor fue nombrada como Margarete Schütte-Lihotzky – Hof la primera experiencia de Frauen WerksStadt en Viena, promovida por Eva Kail en 1993, y de la que ella misma fue jurado del concurso. Este proyecto se basa precisamente en las mismas premisas que ella entendía de cómo desde la arquitectura, desde un programa de vivienda, se podía facilitar la incorporación en igualdad de oportunidades de las mujeres en el mundo público. El Master Plan fue ganado y realizado por Franziska Ullmann, los edificios fueron proyectados por ella, Elsa Prochazka, Gisela Prodeka y Liselotte Peretti.

Lilly Reich (Berlín 1885 – 1947 Ibidem) fue una diseñadora moderna.

Estuvo asociada con Ludwig Mies Van der Rohe durante más de diez años.

Fue una de las pocas mujeres profesoras de la Bauhaus.

En 1945 fue nombrada miembro de la Academia de Bellas Artes de Berlín.

En 1996 el MoMA realizó una exposición monográfica sobre Reich, siendo la primera mujer cuya obra fue presentada en este museo.

En 2016 el mismo museo organizó la exhibición How should we live? con diseños de Lilly Reich, Eileen Gray, Charlotte Perriand, Florence Knoll, Margarete Schütte-Lihotzky y Charles y Ray Eames.

La villa Tugendhat ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2002.

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

M http://onlybook.es/blog/flora-alicia-manteola/

N http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-carlos-raul-villanueva-astoul-mario-jose-romanach-paniagua-y-antonio-tony-diaz-del-bo/

O http://onlybook.es/blog/2-arquitectas-y-1-arquitecto-delfina-galvez-bunge-felix-candela-y-denise-scott-brown/P http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-emilio-ambasz-friedensreich-hundertwasser-y-carlo-scarpa/

P http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-emilio-ambasz-friedensreich-hundertwasser-y-carlo-scarpa/

Nuestro Blog ha obtenido ms de Un millon de lecturas: http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

1 Arquitecta y 2 Arquitectos Florence Marguerite Knoll Bassett, Ludwig Mies van der Rohe y Hugo Alvar Henrik Aalto -k-. (mb)

Florence Marguerite Knoll Bassett

Su apellido de soltera era Schust (Saginaw, Estados Unidos 24 de mayo de 1917 – 2019 25 de enero, Coral Gables). Fue arquitecta y diseñadora de muebles.

En 1938, Hans Knoll fundó la compañía de muebles con su nombre en Nueva York. Se casaron en 1946 y ella se convirtió en su socia comercial para fundar juntos la nueva compañía. Enseguida crearon una fábrica de muebles en East Greenville, Pensilvania.

Knoll veía como la habilidad que tenían los arquitectos para el diseño podía aplicarse a los muebles.

Lo que supuso que algunas de sus creaciones se convirtieran en iconos del diseño del siglo XX y perduraran en el catálogo Knoll durante décadas debido a su atemporalidad.

Cuando Hans Knoll murió en un accidente automovilístico en 1955, Florence se hizo cargo de la gestión de la empresa.

Diseñó personalmente sillas, sofás, mesas y artículos para el hogar durante la década de 1950. Muchos de estos diseños todavía forman parte de la línea actual de Knoll.

En la década de 1950, sus diseños eran incluidos a menudo en las exposiciones «Good Design» del Museo de Arte Moderno (MOMA). Aunque Knoll realizó un importante trabajo para viviendas, el éxito le llegó por sus diseños para oficinas corporativas con diseño International Style.

Las creaciones más conocidas de Knoll como arquitecta son los interiores del edificio de la Connecticut General Life Insurance Company Headquarters en Bloomfield y del edificio de la CBS en Nueva York. Su visión de la nueva oficina era clara y ordenada y el auge corporativo de la década de 1960 le brindó la oportunidad perfecta para sus diseños de planta abierta creando espacios limpios y despejados.

En 2002 fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes.

Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgrán, Reino de Prusia 1886 – 1969 Chicago), fue un arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense.

Está reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna.

Hugo Alvar Henrik Aalto

Kuortane, Ostrobotnia del Sur 1898 – 1976 Helsinki, fue un arquitecto y diseñador finlandés.

Formó parte del Movimiento Moderno y participó en los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna).

Ha sido el único arquitecto de la Segunda generación del Movimiento Moderno reconocido como «maestro», equiparándose así a los grandes maestros del Periodo heroico del Movimiento Moderno Le Corbusier, Mies van der Rohe , Gropius y Frank Lloyd Wright.

En su honor se concede cada cinco años el premio Medalla Alvar Aalto.

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

L http://onlybook.es/blog/3-arquitectas-nelle-elizabeth-nichols-peters-margarete-schutte-lihotzky-y-lilly-reich/

M http://onlybook.es/blog/flora-alicia-manteola/

N http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-carlos-raul-villanueva-astoul-mario-jose-romanach-paniagua-y-antonio-tony-diaz-del-bo/

O http://onlybook.es/blog/2-arquitectas-y-1-arquitecto-delfina-galvez-bunge-felix-candela-y-denise-scott-brown/

Nuestro Blog ha obtenido más de 1.300.000 lecturas: http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

3 Arquitectos, Michel Rojkind Halpert, Mario Payssé Reyes y Freddy Mamani Silvestre -j-

El arquitecto Michel Rojkind Halpert (Ciudad de México 1969) es socio fundador de Rojkind Arquitectos.

En 2005 su estudio fue reconocido por el Architectural Record como uno de los diez despachos productores de arquitectura de vanguardia.

Michel Rojkind estudió arquitectura en el departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana (1989-1994) en la Ciudad de México.

En el 2002 fundó Rojkind Arquitectos, y ha participado en diversos proyectos internacionales de gran escala en México, Canadá, Kuwait, China, Dubái, Singapur y España.

Ha sido profesor invitado en el Instituto de Arquitectura de California del Sur (SCI-Arc), en Los Ángeles, California, y en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), en Barcelona.

Ha participado como jurado en certámenes internacionales y ha dado numerosas conferencias.

Su trabajo ha sido reconocido en publicaciones de arquitectura mexicanas y extranjeras.

En 2011, la revista Wallpaper lo nombró uno de los 150 creativos más importantes de los últimos 15 años.

En 2010, fue nombrado “Faces to Watch” por el periódico Los Angeles Times, y ese mismo año fue seleccionado como «Emerging Voices” por la Liga de Arquitectura de Nueva York.

La revista Negocios ProMéxico lo nombró uno de los 50 Nombres Mexicanos en la Escena Creativa Global (“50 Mexican Names in the Global Creative Scene”).

Además, fue incluido como uno de los Arquitectos Tesoros del Registro Civil por el Registro Civil mexicano, y citado como “…uno de los arquitectos más influyentes en la escena mexicana contemporánea” por la revista Forbes.

«Todo esto ha sido posible y seguramente enriquecido por ser baterista de la banda de pop-rock «Aleks Syntek y la Gente Normal».

El arquitecto Mario Payssé Reyes (Montevideo 1913 – 1988), ha tenido una importante influencia a mediados del siglo XX.

Ingresa a la Facultad de Arquitectura) de la Universidad de la República en 1932.

Su carrera estudiantil fue destacada y recibió los siguientes galardones:

Premio Estímulo, Premio Giuria, Premio Profesores de Facultad, Premio Estímulo, a la par que desarrollaba actividades como Ayudante Proyectista en la UTE y en el Instituto de Urbanismo.

Durante su carrera fue discípulo directo de Julio Vilamajó (1894-1948).

Luego de egresar de la Facultad de Arquitectura en 1937, realiza un viaje por el norte de África y parte de Europa.

A su regreso se integra al Taller Vilamajó como Asistente Honorario, iniciando su carrera docente: Profesor Adjunto de Proyectos 1º a 3º, Profesor Titular de Proyectos 1º a 3º y finalmente Profesor Titular de 4º y 5º, al fallecer su maestro Vilamajó se ocupa de la cátedra dejada vacante.

Actuó como arquitecto del Plan Regulador en la Intendencia de Montevideo, etapa en la que proyectó el Parque Zoológico de Santiago Vázquez (Parque Francisco Lecocq).

Para complementar su formación docente, obtiene en 1948 una beca de perfeccionamiento docente que lo lleva por diversas universidades y estudios profesionales de EE UU: entre otros, los estudios de Frank Lloyd Wright, Eero Saarinen, Richard Neutra, Ludwig Mies Van der Rohe, Erich Mendelsohn, Walter Gropius y como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Durante su relativamente corto período como Director de Taller, logró transmitir un importante legado académico a sus alumnos, que se apoyó en una sólida y rigurosa doctrina arquitectónica (Cinco puntos para una nueva arquitectura para el Uruguay 1952), una extensa labor profesional apoyada fundamentalmente en la participación en concursos y una consecuente postura ética frente a la labor del arquitecto.

Su temprano retiro de la docencia en 1957 (a los 44 años) fue generado por un prolongado quebranto de salud, que le obligó a dedicarse exclusivamente a la tarea profesional.

Su dilatada participación en concursos de todo tipo (fundamentalmente de arquitectura, pero también de escenografías, cine y plástica) abarca un período muy prolífico (1940 a 1963), a partir del cual se orienta también hacia el campo internacional.

Ha intentado integrar la arquitectura a las artes plásticas, como su casa en Carrasco y en el edificio de la Cancillería Uruguaya en Buenos Aires (junto con Perla Estable, Carlos Peluffo, Nayla Laxalde y Marcelo Payssé). En particular adhirió a la propuesta compositiva del Taller Joaquín Torres García, con alcances similares a los adoptados por Ernesto Leborgne y Rafael Lorente Escudero, consolidando una versión del Movimiento Moderno.

Freddy Mamani Silvestre (Catavi, departamento de La Paz, Bolivia, 1 de noviembre de 1971) es un ingeniero, albañil y arquitecto autodidacta.

Reconocido por su trabajo que se conoce como Nueva Arquitectura Andina o Arquitectura Transformer, con más de 60 proyectos construidos en la ciudad boliviana de El Alto.

Mamani nació en una pequeña comunidad aimara llamada Catavi, ubicada en el cantón Konani, en el municipio de Sica de la provincia de Aroma del departamento de La Paz.

Comenzó a trabajar a los 14 años como asistente de albañil.

En 1986 realizó sus estudios en la Facultad Tecnológica de Construcciones Civiles en la Universidad Mayor de San Andrés. Luego, cursó la carrera de Ingeniería Civil en la UBI.

Es reconocido a nivel nacional por su estilo denominado cholet.

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-florence-marguerite-knoll-bassett-ludwig-mies-van-der-rohe-y-hugo-alvar-henrik-aalto/

L http://onlybook.es/blog/3-arquitectas-nelle-elizabeth-nichols-peters-margarete-schutte-lihotzky-y-lilly-reich/

M http://onlybook.es/blog/flora-alicia-manteola/

Arq. Hugo Alberto Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

Hugoklico.blogspot.com

Nuestro Blog ha obtenido más de 1.300.000 de lecturas:   http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Salvemos al Parador Ariston de su ruina

Let’s save the Parador Ariston from its ruin

http://onlybook.es/blog/el-parador-ariston-una-ruina-moderna-por-hugo-a-kliczkowski/

1 Arquitecta y 2 Arquitectos Mariana Leguía Alegría, Miguel Ángel Roca y Juan Kurchan -i-

Mariana Leguía Alegría es arquitecta por La Universidad Ricardo Palma desde 1999.

Trabajó con el arquitecto Teddy Cruz en California y desde el 2005- 2009 se radicó en Londres, donde hizo una maestría en Urbanismo y Sociología en The London School of Economics (LSE) Cities programe.

Luego de trabajar en Londres, dentro de empresas multinacionales, desarrollando proyectos urbanos de gran envergadura, regresa al Perú.

Es cofundadora de LLAMA (2010) un estudio de diseño multidisciplinario en Lima. Su práctica busca conjugar los intereses tanto de diseño como urbanos dentro de un solo discurso. Su trabajo ha sido publicado en diversos medios locales e internacionales. Docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde dirige uno de los Talleres de Proyecto de Fin de Carrera.

Correo: mleguia@pucp.edu.pe

Miguel Ángel Roca (Córdoba, Argentina, 12 de abril de 1936) es un arquitecto y urbanista.

Trabajó intensivamente en Córdoba, su ciudad natal, de tal forma que sus obras forman parte ineludible de la arquitectura general que caracteriza la ciudad, junto con los edificios de Togo Díaz.

Desarrolló proyectos en Francia, Sudáfrica, Singapur, Hong Kong, Uruguay, Marruecos, Bolivia, Chile, entre muchos otros.

Ha participado en numerosas conferencias y concursos y publicado una gran cantidad de artículos y estudios.

Hijo del arquitecto Jaime Roca, ha sido un referente para su hijo, especialmente luego de su etapa neocolonial y art decó, cuando se sumó a las filas del racionalismo y el Movimiento Moderno.

Se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba en 1965.

Realizó su Master en Arquitectura en la Clase Louis Kahn de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, entre 1966 y 1967.

Ha trabajado en el estudio de Kahn entre 1967 y 1968. Ha realizado en 1969 el Curso de Postgrado en Planeamiento Urbano y Regional (PIAPUR).

Lleva realizados más de 180 proyecto. Cuenta con 60 edificios o conjuntos construidos o en construcción, entre los que figuran ciudades nuevas, conjuntos habitacionales, hospitales, centros cívicos y político-administrativos, centros culturales, bancos, oficinas, sedes corporativas, hoteles, galerías comerciales, shopping centers, iglesias, viviendas, plazas, circuitos peatonales, propuestas de diseño urbano, paisajismo (particularmente en el río Primero o río Suquía en la ciudad de Córdoba, Argentina) y parques.

Además suma trabajos de planificación en Argentina, Bolivia, en en algunos países de África y Hong Kong, entre otros sitios. Realizó obras de restauración de edificios históricos y reciclaje en Córdoba, y 30 manzanas en el núcleo histórico de La Paz, Bolivia.

Ha sido jurado de concursos de arquitectura nacionales e internacionales.

Fue Decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (1992-94), y reelegido en tres oportunidades (1994-96), (1996-99) y (1999-2002).

Profesor Titular de la Cátedra Vertical Arquitectura I a V, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, desde 1984. Por Concurso 1985/98 y 1998-2005.

Profesor Titular Consulto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires 2001/08.

Profesor Titular Emérito Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Nacional de Buenos Aires, 2008/16.

Profesor Titular por Concurso Cátedra Arquitectura V, FAUD, UNC. desde 1974 y por Concurso entre 1983-95 y 1995-2002.

Profesor Titular Emérito FAUD, UNC 2004.

Profesor Invitado durante un cuatrimestre en la Universidad de París La Villette (1987). En el Eames Distinguished Professor Ball State University (1988). En la University of Rice Chair Smith Professor (1986). En la Universidad de Pensilvania (1983/85), ILAUD (Siena) 1989.

Profesor Honoris Causa U.N.S.A. Arequipa, Perú 2008. Profesor Reiner Chair-Kansas State University U.S.A. (2007-2008).

Miembro Académico Delegado en la Academia Nacional de Bellas Artes 2012.

Secretario de Planeamiento, Universidad Nacional de Córdoba, en el cargo en los períodos 1998-01, 2001-02.

Asesor del Intendente de Córdoba, 1995-99. Asesor Jefe de Gobierno de Bs.As. (1995-99). Asesor Proyectos Especiales, Municipalidad de Córdoba, 1995.

Secretario de Desarrollo Urbano de Córdoba (1991/1993).

Arquitecto Urbanista de La Paz, Bolivia (1989/1991).

Director de la Escuela de Postgrado, FADU, UBA, 1986/91.

Secretario de Obras Públicas de Córdoba (1979/1981).

Premios

Premio a la Trayectoria Profesional y Académica otorgado por la Universidad de Morón, Buenos Aires, 2016.-

Premio a la Trayectoria Latinoamericana por la labor arquitectónica y universitaria, otorgado por CICA (Comité Internacional de Críticos de Arquitectura), XIV Bienal 2013, Buenos Aires.

Gran Premio Bienal “Jorge Glusberg”, XIV Bienal 2013, Buenos Aires.

Premio Ventanas al Futuro de la Arquitectura “Trayectoria 2012” Cayc (Centro de Arte y Comunicación), noviembre de 2012.

Premio Medalla de Oro “Arq. Fernando Belaúnde Terry” por su trayectoria, Bienal de Arquitectura Peruana, Colegio de Arquitectos del Perú, Arequipa, Perú, septiembre de 2010.

Premio a la contribución a la Arquitectura Contemporánea, Academia Nacional de Arquitectura, Sociedad de Arquitectos Mexicanos, Monterrey, México, abril de 2006.

Premio Dédalo-Minosse Especial del Jurado por la Escuela de Artes, 2004.

Premio Vitruvio a la Mejor Obra de Arquitectura de los últimos 5 Años por obra Universitaria. MNBA. Bs. As. Dic. 2002.

Tercer Premio Concurso Internacional de Anteproyectos Sede de Gobierno Pcia. de Córdoba con Testa – Frangella – Sardín. Abril 2001.

Gran Premio a la Trayectoria Artística Arquitectónica, Fondo Nacional de las Artes, Dic. 2000.

Primer Premio Ex AEQUO- Bienal de San Pablo, 1999.

Premio F.V. a las mejores obras de la Década, Bs.As. Argentina, Bienal 1998.

Primer Premio Recuperación Av. Corrientes, Gobierno de Buenos Aires, 1997.

Gran Premio Argentino Consejo Profesional de Arquitectos por C.P.C., VI Bienal Buenos Aires, 1995.

Gran Premio Argentino VI Bienal Internacional Bs. As.,1995.

Primer Premio Concurso Nacional de Reciclado y Remozamiento Biblioteca del Maestro, Palacio Sarmiento, 1993.

Premio Konex de Platino, 1992 al Mejor Arquitecto Argentino 1987/92.

Gran Premio Argentino IV Bienal de Bs. As. 1991; Centros Distritales, La Paz, 1989;

Premio Pericles CICA, 1990.

Primeros premios en varios concurso de proyectos: 1000 Viviendas en Casablanca, 1991; 600 Viviendas en Lantau, Hong Kong, 1982; 250 Viviendas en Senillosa, 1979; 250 Viviendas en San Pedro, Jujuy, 1978.

Primer Premio por la Facultad de Arquitectura de Córdoba 1975,

Ha recibido otros 14 Premios en concursos Internacionales, Nacionales y Regionales.

Distinciones

Académico Delegado 2012 Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

Doctor Honoris Causa Universidad Nacional San Agustín, Perú 2008.

Distinción Jerónimo Luis de Cabrera, Municipalidad de Córdoba, 1999, por el Diseño de ocho CPC.

Huésped Ilustre ciudad de La Paz y Huésped Ilustre ciudad de Santa Cruz, 1988.

Miembro Honorario de la Sociedad de Arquitectos de Bolivia, 1988.

Honorary Fellow AIA 1985.

Quiero expresar mi admiración y cariño a Miguel, he sido profesor adjunto en los comienzos de la signatura de ese proyecto, que solo alguien de la templanza y sus conocimientos podría haber llevado a cabo.

Miguel Ángel Roca con Guillermo Parodi y Hugo Kliczkowski Juritz en Chinchón, España.

He participado como testigo directo del magnetismo de sus teóricas que superaban el tiempo académico, y tanto sus alumnos como sus colaboradores, dejábamos de lado cualquier otro compromiso, para quedarnos y seguir aprendiendo de su sapiencia y de su enorme generosidad en compartirlo, semana a semana, mes a mes, año tras año. Cuando leo el mas de 1 centenar de comentarios en el «facebook», uno ya sabe lo mucho que significa nuestro querido Miguel Angel Roca.

Juan Kurchan (Buenos Aires 1913 – 1972 Ibid. ) fue un arquitecto, urbanista y diseñador, uno de los mentores del Movimiento Moderno en la Argentina y también uno de los fundadores del Grupo Austral.

Estudiante brillante en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, perteneciente por aquel entonces a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, habiendo egresado con la distinción Medalla de Oro, que se le otorga al mejor promedio de su promoción, en 1937.

Como era costumbre de la Escuela y lo fue durante más de 40 años cuando pasó a tener el rango de Facultad, los egresados realizaban un viaje de estudios por Europa, completando así su formación con la visita a las fuentes de la arquitectura clásica.

La silla BKF fue su diseño más conocido, realizado junto a Antonio Bonet y Jorge Ferrari Hardoy.

Una vez completado el viaje del grupo, él y su amigo Jorge Ferrari Hardoy se quedaron en París, donde la familia del último poseía un departamento.

Su amigo se encontraba allí en ese momento, con la intención de poder trabajar con el gran maestro de vanguardia de aquel momento, el arquitecto franco-suizo Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido, a partir de la década de 1920, como Le Corbusier.

Lo habían conocido en la visita que hizo a Buenos Aires en octubre de 1929 cuando dictó un ciclo de diez conferencias, invitado por la Asociación Amigos del Arte.

Más tarde una circunstancia inesperada renovó sus esperanzas. Kurchan y Ferrari vuelven a encontrar a Le Corbusier en el pabellón para la Exposición Internacional.

En poco tiempo comienzan a trabajar en su estudio de la Rue de Sèvres.

Le Corbusier quien en su paso por Buenos Aires en el 29 había esbozado un diseño preliminar para un Plan para la ciudad vio la oportunidad de profundizar en el mismo con la ayuda de estos dos jóvenes arquitectos que tan gentilmente solicitaban ser sus discípulos y aprender de él.

Para ellos fue la gran oportunidad de completar su formación al lado del gran maestro.

A este período de efervescencia corresponde el embrión de líneas de acción que madurarían en los años venideros en el Grupo Austral.

Entre octubre de 1937 y 1938 Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan desarrollaron, bajo la dirección de Le Corbusier, las ideas para un Plan Director para Buenos Aires.

Trabajaron en el Plan durante más de un año en el estudio en París, cuando los rumores del comienzo de la segunda guerra mundial los hizo volver a la Argentina.

La presencia de Kurchan en París se extendió hasta septiembre de 1938.

Ferrari se quedaría hasta el mes siguiente: hasta el 17 de octubre, el mismo día en que Le Corbusier recibió la visita del Embajador argentino en Francia.

Durante su estadía en el estudio de Le Corbusier conocieron a un arquitecto catalán, Antonio Bonet Castellana, con quien entablaron relación y en vista de la situación tanto en Europa, como en España en donde había ganado el Franquismo, lo invitaron a que se uniera a la aventura de ir a la Argentina donde el catalán contaba con algunos parientes.

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

  http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-mariana-leguia-alegria-miguel-angel-roca-y-juan-kurchan/

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-michel-rojkind-halpert-mario-paysse-reyes-y-freddy-mamani-silvestre/

K  http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-florence-marguerite-knoll-bassett-ludwig-mies-van-der-rohe-y-hugo-alvar-henrik-aalto/

L http://onlybook.es/blog/3-arquitectas-nelle-elizabeth-nichols-peters-margarete-schutte-lihotzky-y-lilly-reich/

Nuestro Blog ha obtenido más de 1.300.000 de lecturas: http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

3 Arquitectos Diébédo Francis Kéré, Wilfried van Winden y Amancio d’Alpoim Miranda Guedes -h-. (mb)

Diébédo Francis Kéré

Este arquitecto burkinés nació en Gando en 1965, está asentado en Berlín.

Distinciones

2004. Premio Aga Khan de Arquitectura; –2009. Premio Global de arquitectura sustentable; –2011. Holcim Awards for Sustainable Construction; –2014. Premio de arquitectura Erich Schelling; –2017. Arnold W. Brunner Memorial Prize; –2017. Premio Príncipe Claus ; –2021. Thomas Jefferson Medal in Architecture; –2022. Premio Pritzker.

Primogénito del jefe de su pueblo, Gando, fue enviado al colegio para aprender a leer y traducir la correspondencia de su padre.

Al no haber colegio en Gando, dejó su familia a los 7 años para ir a vivir a la capital Uagadugú y poder asistir a la escuela.

Trabajó como carpintero y recibió una beca de la «Carl Duisberg Gesellshaft» para una práctica en Alemania.

Completado el aprendizaje, Francis siguió su formación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Berlín.

En 1998 creó la asociación Schulbausteine für Gando con el objetivo de apoyar el desarrollo de su país, conjugando los conocimientos adquiridos en Europa con los métodos de construcción típicos de Burkina Faso.

Acabados sus estudios en 2004, proyectó una escuela de educación básica en su pueblo de origen, gracias a los fondos recogidos por su asociación Schulbausteine für Gando.

En 2004 fundó su propio estudio de arquitectura, Kéré Architecture, con sede en Berlín.

Wilfried van Winden

Este arquitecto holandes nació en Delft en 1955, reconocido por su diseño para el Golden Tulip Hotel Zaandam.

Van Winden estudió arquitectura en Universidad Tecnológica de Delft (TU Delft), graduándose en 1987.

Cofundó la oficina Molenaar & Van Winden Architecten en Delft en 1985.

En 2009 crea una oficina nueva, WAM architecten.

Además de su diseño para el Golden Tulip Hotel, podemos mencionar alguno de sus principales proyectos:

Como la mezquita Essalam (2010) en Rotterdam, el Complejo residencial de Oriënt (2011) en el distrito de Transvaal de La Haya y De Marquant residencial (2007) en Breda.

Junto a su trabajo como diseñador realiza investigaciones y escribe artículos y ensayos. Piensa y escribe sobre La fusión.

Dice que es una mentalidad más que un estilo, una estrategia que representa una forma creativa de mezcla e interconexión presente y pasado, Oriente y Occidente, tradición e innovación y alta y baja cultura.

El Hotel Golden Tulip en Zaandam, la Mezquita Essalam en Rotterdam y el desarrollo residencial De Oriënt en La haya son ejemplos de la fusión de su propia cartera.

Amancio Guedes

Amancio d’ Alpoim Miranda Guedes, conocido como Pancho o Amancio Guedes fue un arquitecto, escultor y pintor portugués (Lisboa 1925 – 2015 Graaf-Reinet, Sudáfrica) fue un arquetipo del Modernismo ecléctico.

Se trasladó con su familia al territorio portugués de Mozambique cuando contaba sólo 7 años de edad.

Estudió en Santo Tomé y Príncipe, Guinea, Lisboa, Lourenço Marques (actual Maputo), Johannesburgo y en Oporto.

Pasó mucho tiempo en el territorio portugués de África Oriental, donde diseñó más de 500 edificios, muchos de ellos en la capital del territorio, Lourenço Marques. Guedes formó parte del “Team 10”, un grupo de arquitectos que se reunieron en julio de 1953 en el 9º Congreso del CIAM y adoptaron nuevos enfoques para el urbanismo.

Miembros del Team X reunidos en Otterlo, Países Bajos, en 1959

El grupo se reunió formalmente con el nombre de Team 10, en Bagnols-sur-Cèze en 1960. El núcleo del grupo y con mayor responsabilidad fueron Jaap Bakema, Georges Candilis, Giancarlo de Carlo, Aldo Van Eyck, Alison y Peter Smithson y Shadrac Woods.

Hubo otros participantes de gran importancia en sus discursos, en particular Amancio Guedes, José Antonio Coderch, Ralph Erskine, , Rolf Gutmann, Geir Grung, Oskar Hansen, Charles Polonyi, Brian Richards, Jerzy Soltan, Oswald Mathias Ungers, John Voelcker, Sam Turner y Stefan Wewerka.

En la última reunión, el año 1981 en Lisboa, sólo hubo cuatro miembros presentes.

Aparte de sus grandes proyectos arquitectónicos, fue un activo escultor y pintor y ha expuesto en el Museu Berardo Colecção – Museo de la Colección Bernardo en Lisboa, entre otros lugares.

Tras la Revolución de los claveles en Lisboa, abandonó el territorio prácticamente independiente.

La independencia de Mozambique fue establecida en 1975 y oficialmente fue nombrada como República Popular de Mozambique.

La dramática salida de Mozambique en el año 1974 dejó a su familia casi sin dinero. Pero gracias a su reputación adquirida casi legendaria, Pancho recibió una invitación para ocupar una cátedra en el recién fundado departamento de Arquitectura de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo.

A partir de 1990 fue profesor en Lisboa, dando clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Lisboa y en la Universidad Lusófona de Lisboa.

Autor del «Casal dos Olhos» o Casa de los ojos, inspirada en Gaudí, en Eugaria, en los alrededores de Sintra. Gran parte de su obra construida se encuentra en Mozambique y data de la década de 1950 y de la de 1960. Construyó también en África del Sur.

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

  http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-mariana-leguia-alegria-miguel-angel-roca-y-juan-kurchan/

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-michel-rojkind-halpert-mario-paysse-reyes-y-freddy-mamani-silvestre/

K  http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-florence-marguerite-knoll-bassett-ludwig-mies-van-der-rohe-y-hugo-alvar-henrik-aalto/

L http://onlybook.es/blog/3-arquitectas-nelle-elizabeth-nichols-peters-margarete-schutte-lihotzky-y-lilly-reich/

Nuestro Blog ha obtenido más de 1.300.000 lecturas: http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

1 Arquitecta y 3 Arquitectos Justo Jorge «Jujo» Solsona, Ricardo Porro Hidalgo, Lyndon Neri y Rossana Hu -g-. (mb)

Justo Jorge Solsona

Buenos Aires 1931, es un arquitecto cuya obra es importante al representar la arquitectura moderna y contemporánea en la Argentina.

Desde 1966 ha actuado como miembro fundador del actual estudio MSGSSV Flora Manteola / Javier Sánchez Gómez / Josefina Santos / Justo Solsona /Rafael Viñoli junto a Carlos Salaberry.

En sus comienzos colaboró como socio Damián Vinson.

Solsona es profesor emérito y director de la MaPA, Maestría en Proyecto Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Obras relevantes Edificio Carlos Pellegrini (1969/1974); Torre Prourban (1972/1982); Edificio de la TV Pública (1976/1978).

Distinciones Fundación Konex 1982, 1992 y 2002.

Edificio de la TV estatal de Argentina Televisora Color ATC

Nació en el barrio de Monserrat en Buenos Aires.

En 1951 ingresó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Allí formó, durante sus años como estudiante, la organización de arquitectura moderna (OAM), junto con futuros arquitectos de trascendencia como Horacio R. Baliero (1927/2004), Ernesto D. Katzenstein, (1932/1995), Juan Manuel Borthagaray (1928/2016) o Jorge Goldemberg (1928/2001) entre otros.

Terrazas de Manantiales. Punta del Este.
12.000 m2 1977/78

Recién recibido, actuó como docente en la cátedra de Composición Arquitectónica de Wladimiro Acosta (1)(1900/1967) y en la de Teoría de la Visión de Carlos Méndez Mosquera 1919/2009).

En los primeros años de profesión trabajó en equipo con Baliero, formando luego el Grupo de Arquitectura y Planeamiento (GAP) con Josefina Santos, Ernesto Katzenstein y otros.

El grupo trabajó en un proyecto para urbanización en Villa Caraza, y ganó en 1957 un concurso para torres de vivienda en La Boca, del Banco Hipotecario Nacional.

Una vez disuelta la OAM, Solsona trabajó junto a sus compañeros en el Plan para el Barrio Sur de Antoni Bonet Castellana (1913/1989) en 1958.

Anteproyecto Concurso Nacional Biblioteca Nacional (1960)

En la estructura flexible que conformaba al GAP, diversos arquitectos pasaron por el grupo, hasta que Flora Manteola y Javier Sánchez Gómez diseñaron con Solsona un proyecto para el concurso de la nueva Biblioteca Nacional en 1960, que finalmente fue elegido como Segundo Premio frente a la propuesta de Clorindo M.J. Testa (1923/2013), Francisco J. Bullrich (1929/2011) y Alicia D. Cazzaniga (1928/1968). Cuando Katzenstein realizó un viaje a la India, el GAP se disolvió y Solsona pasó a conformar un estudio con Santos, Flora Manteola y Sánchez Gómez, MSGSSS, al tiempo que terminó su actividad docente en la FAU.

Ingresaron a trabajar dos arquitectos que habían sido alumnos de Solsona y Santos, Ignacio Petchersky y el uruguayo Rafael Viñoly, y así se consolidó la primera etapa del estudio.

Este período se caracterizó por la participación en numerosos concursos de arquitectura para diversos proyectos, desde iglesias y pabellones para ferias, a edificios de oficinas y de instituciones públicas, tanto en la Argentina como en otros países; y el diseño de un edificio innovador para su tiempo, la casa central del Banco Ciudad de Buenos Aires y el complejo Conjunto Rioja. Luego de la muerte de Petchersky en 1971, se consolidó la segunda etapa del estudio, marcada por grandes obras de relevancia nacional, destacándose el edificio para el nuevo canal de televisión estatal Argentina Televisora Color, el edificio Prourban, el Conjunto Piedrabuena.

Conjunto Acoyte (1969)

En 1979 se edita su libro Letrógrafo.

En 1978, Rafael Viñoly se separó del equipo para iniciar su propio estudio de arquitectura en los Estados Unidos, y comenzó la etapa actual de MSGSSS, con la integración de Carlos Sallaberry en 1997. En 1992, recibieron el diploma de mérito en los Premios Konex por su actuación profesional entre 1982 y 1987. En las últimas dos décadas, Solsona participó dentro de MSGSSS de numerosos emprendimientos inmobiliarios de importancia, desde el Palacio Alcorta, la restauración de un fastuoso salón de pruebas de la Chrysler en viviendas de lujo, hasta las Torres Mulieris en Puerto Madero. En 2002 volvió a ganar un Premio Konex en el área de artes visuales y en 2004, editó su segundo libro «Ahora vengo y otros cuentos».

En cuanto a la docencia, Solsona formó parte de La Escuelita, un emprendimiento alternativo de talleres de arquitectura a donde también enseñaron Katzenstein y Tony Díaz, y que fue una alternativa a la enseñanza oficial durante la última dictadura militar en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Luego del regreso de la Argentina al sistema democrático, se hizo cargo de una cátedra de Diseño Arquitectónico, que en la actualidad lleva su nombre y el del arq Antonio Ledesma (un gran amigo), y que en la época que fui Profesor Adjunto del taller de Miguel Angel Roca, tuve el placer de tenerlo de alumno.

Solsona desde el año 2000, dirige la Maestría en Proyecto Arquitectónico de la Universidad de Buenos Aires.

Reconocimientos y distinciones

2021 – Reconocimiento como «Personalidad destacada de la Universidad de Buenos Aires».

2011 – Nombramiento como Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

2010 – Nombramiento como Miembro de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes (sitial 34 “Juan José Castro”).

2009 – Premio a la Trayectoria otorgado por la Sociedad Central de Arquitectos.

2007 – Huésped de Honor de la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Santa Fe, Argentina.

2001 – Premio a la Trayectoria, XI Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, Centro de Arte y Comunicación (CAYC), Buenos Aires, Argentina.

2001 – Gran Premio a la Trayectoria Artística, Fondo Nacional de las Artes. Buenos Aires, Argentina.

2000 – Premio Anual de Arquitectura. Primer Premio: “Casa Solsona en el Tigre, Delta del Paraná”, Colegio Arquitectos Provincia de Buenos Aires, Distrito IV, Argentina.

1982 – Premio Konex: Diploma al mérito de Artes Visuales para la disciplina Arquitectura.

1978 y 1982 – Diploma de Honor otorgado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Ricardo Porro Hidalgo

Camagüey, noviembre de 1925 – 2014 diciembre en Paris) fue un arquitecto cubano, afincado en Francia.

Distinciones

Caballero de la Legión de Honor y Comendador de las Artes y las Letras.

Se graduó de arquitecto en la Universidad de la Habana en 1949 y construyó su primer proyecto «Villa Armenteros» en La Habana, tras lo cual pasó dos años en estudios de postgrado en el Instituto de Urbanismo de la Sorbona.

Al volver a Cuba, en 1952, concibió y realizó en La Habana una serie de obras de arquitectura: Villa Ennis (1953), Villa San Miguel (1953), Villa Villegas (1953), La Casa García (1954), la casa Abbot-Villegas (1954) y Timothy Ennis (1957).

Estas residencias son parte de las obras más importantes del movimiento de arquitectura moderna en Cuba, junto con las de otros jóvenes arquitectos de su generación como Frank Martínez (1984), Nicolás Quintana, Manuel Gutiérrez, Emilio del Junco (1984) entre otros.

En 1957, Porro publicó un artículo polémico «El sentido de la Tradición» pidiendo una arquitectura cubana que reconociese las especificidades de la cultura y de la historia, «una arquitectura negra».

Poco después, el apoyo de Porro a la Revolución Cubana le generó complicaciones, y se vio obligado a exiliarse cuando se descubrieron sus actividades «denominadas subversivas» tras la fracasada huelga general del año 1957.

Ricardo Porro se trasladó a Caracas, y en 1954 fue contratado como profesor de Arquitectura y de Urbanismo en la recién inaugurada Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.

Escuela de Danza Moderna y la Escuela de Artes Plásticas

Enseñó allí junto con el arquitecto venezolano y teórico Carlos Raúl Villanueva, así como Wifredo Lam, que hizo en 1957, uno de los murales del campus de la Universidad.

Trabajó en el proyecto Banco Obrero liderado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, mientras que en Venezuela, Porro reunió a dos arquitectos expatriados italianos: Roberto Gottardi y Vittorio Garatti.

Después de la victoria de la Revolución Cubana, Porro regresó a Cuba y en 1960 fue designado por Fidel Castro como jefe de diseño para las nuevas Escuelas Nacionales de Arte de La Habana. Porro invitó Gottardi y Garatti a unirse a él en el proyecto, para la que diseñó la Escuela de Danza Moderna y la Escuela de Artes Plásticas.

He tenido la oportunidad de visitarlas (luego de pasar por el espantoso edificio de la embajada de (en ese momento) la URSS. La manera sencilla y hasta diría natural de estar dentro de los talleres (muchos con actividad de alumnos y docentes) y afuera de ellos, con un pasillo que invita a ir recorriendo esos talleres pero dejando a su vera espacios verdes y de reunion. Hermoso proyecto.

En 1966, Porro huyó y se exilio en Francia después de un realineamiento político en Cuba, que consideraba que la arquitectura y los arquitectos debían seguir los lineamientos del funcionalismo soviético.

Una vez en Europa, impartió clases en París, Lille y Estrasburgo en historia del arte y la arquitectura. Desde 1966, Ricardo Porro participó en importantes concursos de arquitectura como el Palais de l’air et de l’espace (París), y la planificación urbana de la Universidad de Villetaneuse, en colaboración con el arquitecto polaco André Mrowiec.

Su primera obra de arquitectura construida en Europa fue en 1969, cuando, a petición de Robert Altman, un importante filántropo y coleccionista de arte, concibió el centro de L’Or du Rhin en Vaduz, Liechtenstein.

Después de esta primera obra, y en paralelo a su trabajo como escultor y pintor, Porro comenzó a trabajar y lograr numerosos proyectos de arquitectura y urbanismo: La Casa de la Juventud, en Vaduz, así como un centro de vacaciones en la isla de Vela Luka, Yugoslavia , y la villa Isfahán, Irán, 1975.

También colaboró en obras arquitectónicas extensas en Francia desde el 1986 hasta la primera década del siglo 21 asociado con el arquitecto francés Renaud de la Noue, en particular las instituciones educativas en Ile-de-France.

Lyndon Neri

Nació en Filipinas en 1965. Tenía 15 años cuando llegó a San Francisco, estudio Arquitectura en Berkeley (California) y el último año de carrera coincidió con Rossana Hu (Taiwán, 1968), que estudiaba en la misma Universidad.

Tras la universidad, ambos completaron su formación. Neri, en Harvard y Hu, en Princeton.

Luego Lyndon trabajó para Michael Graves (1934/2015) –un arquitecto posmoderno–, y Rossana, para una de las grandes firmas norteamericanas: Skidmore, Owings y Merrill.

Con el tiempo, Lyndon Neri tuvo que viajar a Shanghái donde decidió quedarse.

En 2004 se dieron cuenta de que podrían contribuir al desarrollo de una arquitectura china nueva pero respetuosa con la tradición y unieron fuerzas.

Fundaron un estudio en el que comenzaron a producir diseños. Design Republic es la plataforma desde la que importan creaciones internacionales y tratan de exportar diseño chino al mundo.

Sus restaurantes Mercato o Farine y la tienda Camper en Shanghái, o la boutique de ropa interior en los almacenes Selfridges de Londres demuestran que el viaje entre Asia y Occidente funciona.

El hacer artesano y la actualización de las técnicas tradicionales son sus señas de identidad. En su despacho de Shanghai se hablan 30 idiomas, sin duda son los diseñadores chinos más cosmopolitas.

Notas

1

Ver más Arquitectas y Arquitectos

H   http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-diebedo-francis-kere-wilfried-van-winden-y-amancio-dalpoim-miranda-guedes/

I   http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-mariana-leguia-alegria-miguel-angel-roca-y-juan-kurchan/

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-michel-rojkind-halpert-mario-paysse-reyes-y-freddy-mamani-silvestre/

K  http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-florence-marguerite-knoll-bassett-ludwig-mies-van-der-rohe-y-hugo-alvar-henrik-aalto/

Nuestro Blog ha obtenido mas de 1.300.000 lecturas: http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

Salvemos al Parador Ariston de su ruina

http://onlybook.es/blog/el-parador-ariston-

1 Arquitecta y 2 Arquitectos Alberto Prebisch, William Morris y Eyleen Gray -f-

Alberto Prebisch (Tucumán, 1 de febrero de 1899 – 1970 13 de octubre, Buenos Aires) fue un destacado arquitecto.

Fue reconocido profesionalmente tanto en el diseño de edificios residenciales y de oficinas como en viviendas particulares; pero sin duda su obra máxima es el Obelisco de Buenos Aires, símbolo por excelencia de la ciudad.

Entre 1962 y 1963 ejerció el cargo de Intendente de la Ciudad de Buenos Aires.

Pertenecía a una tradicional familia salteña. Realizó sus estudios en la entonces Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en 1921.

Su primer proyecto de relevancia fue el Mercado de Abasto de Tucumán, su ciudad natal, de 1927 de estilo neocolonial.

A Prebisch se lo considera uno de los principales difusores del racionalismo europeo en Argentina.

Podemos referirnos a algunos de sus edificios como la Ciudad Azucarera, la Casa de Luis María Campos, y el Cine-Teatro Gran Rex, que sin lugar a dudas es su mejor obra.

Entre sus obras más conocidas se encuentran el Obelisco de Buenos Aires (1936), el ya mencionado Teatro Gran Rex de Buenos Aires (1937) así como el Cine Gran Rex de Rosario (1947).

El arquitecto William Morris (Walthamstow, 24 de marzo de 1834-Londres, 3 de octubre de 1896) fue también diseñador, maestro textil, traductor, poeta, novelista y activista socialista británico.

Asociado con el movimiento británico Arts and Crafts, fue uno de los principales promotores de la reactivación del arte textil tradicional, manteniendo, recuperando y mejorando los métodos de producción artesanales frente a la producción en cadena e industrial.

Fue un gran defensor de la conservación del patrimonio arquitectónico religioso y civil. Sus aportaciones literarias contribuyeron a extender el género moderno de la fantasía.

Desempeñó un importante y muy activo papel en la propaganda y difusión, mediante escritos, mítines y conferencias, del incipiente movimiento socialista británico.

Kathleen Eileen Moray, conocida como Eileen Gray, (Enniscorthy, 9 de agosto de 1878 – París, 31 de octubre de 1976) fue una artista, diseñadora de muebles, de interiores y arquitecta conocida por incorporar el trabajo de la laca con lujo en el Estilo Internacional.

Fue una de las primeras mujeres reconocidas internacionalmente en la actividad del diseño industrial.

Ver http://onlybook.es/…/eileen-gray-la-casa-e-1027…/

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

  http://onlybook.es/blog/4-arquitectos-justo-jorge-jujo-solsona-ricardo-porro-hidalgo-lyndon-neri-y-rossana-hu/

H   http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-diebedo-francis-kere-wilfried-van-winden-y-amancio-dalpoim-miranda-guedes/

  http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-mariana-leguia-alegria-miguel-angel-roca-y-juan-kurchan/

J   http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-michel-rojkind-halpert-mario-paysse-reyes-y-freddy-mamani-silvestre/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

3 Arquitectas y 1 Arquitecto Carmen Córdova, Yvonne Farrell y Shelley McNamara y Vincent Callebaut -e-. (mb)

Carmen Córdoba

La arquitecta Carmen Córdova, (Buenos Aires 1929 – 2011 Ibid), formó parte del Grupo OAM (Organización de Arquitectura Moderna).

Fue la primera decana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires) en 1994.

En 2004 recibió el Premio Trayectoria artística del Fondo Nacional de las Artes.

Obras notables

Colegio Mayor Argentino en Madrid

-Cementerio Israelita de Mar del Plata

-Proyecto de 155 viviendas en Centenario, Neuquén con Horacio «Bucho» Baliero. y Alberto Casares

-Colegio Mayor Argentino en Madrid

Distinciones

Cementerio Parque de Mar del Plata

2º Premio: Hoteles en Misiones con Horacio «Bucho» Baliero. , 1956.

3º Premio: Hosterías en Misiones con Horacio «Bucho» Baliero , 1956.

2º Premio: Hosterías en Misiones con Horacio «Bucho» Baliero, 1956.

1º Premio: Cementerio Parque Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, con Horacio «Bucho» Baliero, 1961.

2º Premio: Ciudad Universitaria de Córdoba (en colaboración con Horacio «Bucho» Baliero, 1962.

1º Premio: Colegio Ntra. Sra. de Luján en Madrid con Horacio «Bucho» Baliero, 1964.

4º Premio: Auditorio Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con Horacio «Bucho» Baliero, 1972.

3º Premio: Embajada Argentina en Asunción, Paraguay, con Horacio «Bucho» Baliero. 1971.

4º Premio: Museo del Cemento, Olavarría, con Horacio «Bucho» Baliero. y Ernesto Katzenstein, 1973.

1º Premio: Planificación de Laguna de los Padres, Pcia Buenos Aires, con Horacio «Bucho» Baliero. y Ernesto Katzenstein, 1973.

Yvonne Farrell y Shelley McNamara. Grafton Architects.

Con su manifiesto FREESPACE, las curadoras de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2019, Yvonne Farrell y Shelley McNamara, invitaron a arquitectos de todo el mundo a proponer con libertad sobre el espacio en la muestra que dura hasta noviembre de este año.

Ambas irlandesas, estudiaron Arquitectura en la Universidad de Dublín, donde se conocieron, para luego graduarse y fundar en 1978 Grafton Architects.

En su oficina han creado un variado rango de arquitectura, con énfasis en edificios públicos y universidades.

Yvonne y Shelley enseñan sobre sus proyectos en diferentes partes del mundo como Harvard, Yale y EPFL in Lausanne, pues para ellas es esencial que exista crítica y discusión.

Entre sus obras más destacadas están la Universidad Luigi Bocconi en Milan, por la que fueron premiadas en 2008 con el World Building of the Year; y su exposición «Arquitectura como una nueva geografía» en la Bienal de Venecia de 2012, por el que ganaron el León de Plata.

Allí expusieron sobre arquitectura brasileña y peruana, en una exploración de infraestructura y paisaje.

Tanto Yvonne como Shelley proponen una arquitectura que conjuga la dimensión artística con las necesidades de quienes habitan el espacio de manera cotidiana.

Un concepto que se plasmó en los diferentes proyectos que llegaron de todas partes del mundo a la Bienal Venecia 2018, donde destacan los espacios intermedios como las escaleras, los porches, los pasillos, las entradas.

Además decidieron poner diferentes tipos de bancos en distintas partes de la ciudad para poder sentarse, pues les interesa una relación más contemplativa con la ciudad.

Así también se preocuparon de abrir nuevos recorridos dentro de Venecia, antes cerrados para los visitantes.

Con la idea de que la creatividad no tiene género, estas arquitectas se encuentran trabajando en diferentes proyectos como el Edificio Marshall para la Escuela de Economía de Londres, el proyecto Parnell Square Cultural Quarter en Irlanda y la nueva Escuela de Economía de la Universidad de Toulouse.

Shelley McNamara (Lisdoonvarna, Condado de Clare, 1952) es una arquitecta irlandesa.

En 2015, les otorgaron el Premio Jane Drew por su «enorme influencia» en la profesión, y en 2020 obtuvo el premio Pritzker, junto a la arquitecta Yvonne Farrell.

Yvonne Farrell (Tullamore, 1951) es una arquitecta y profesora irlandesa.

Cofundadora de Grafton Architects.

En noviembre de 2022, estuve en Toulouse, paseando, y asombrándome de muchas obras en la ciudad, sobre todo rehabilitaciones como el Museo de Historia. Por consejo de mi amigo el arq Miguel Angel Roca fui a visitar la Escuela de Economía, bueno, visitar poco, porque no pude pasar del acceso. El lugar es muy tranquilo, con un canal de agua y mucho verde.

Está considerada como una de las mejores escuelas de economía del mundo. Su director es Jean Tirole, Premio Nobel en Ciencias Económicas 2014.

Vincent Callebaut

Nació en La Louvière, una provincia minera del sur de Bélgica, por lo que los paisajes de su niñez fueron industriales y grisáceos, amaba pasar horas en jardines y huertos, tanto es así que un tiempo se dedicó a la horticultura, antes de dedicarse a tiempo completo a la arquitectura.

Piensa que la eficiencia energética y el respeto del medio ambiente son fundamentales para la creación de soluciones presentes y futuras para los desafíos que enfrenta el mundo actual debido al uso desmedido de los recursos que la humanidad ha realizado.

En todas estas propuestas, el uso racional de la energía reflejada en la noción de eficiencia energética y la reglamentación que la rodea (como ejemplo, el certificado de eficiencia energética) se convierten en protagonistas, al lado de la reaparición de lo verde y lo vegetal como punto focal en lugar de darle prioridad al concreto.

Sus propuestas ponen en práctica la denominada «arquibiótica», una disciplina que intenta, de una forma interdisciplinaria reinventar la forma de vida del mañana.

Sus diseños inspirados en las formas de la naturaleza, sus edificios son espectaculares y orgánicos y tienen una apariencia fantástica o futurista.

En Europa, sus diseños arquitectónicos apenas empiezan a despertar interés concreto, pero en Asia, sus fantásticas ideas empiezan a concretarse con mayor velocidad.

La idea central de sus diseños es ver la vida en color verde.

Después de obtener su título, se mudó a París, y abrió su estudio en 2008.

Web oficial de Vincent Callebaut:

http://vincent.callebaut.org

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

F   http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-alberto-prebisch-william-morris-y-eyleen-gray/

G   http://onlybook.es/blog/4-arquitectos-justo-jorge-jujo-solsona-ricardo-porro-hidalgo-lyndon-neri-y-rossana-hu/

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-diebedo-francis-kere-wilfried-van-winden-y-amancio-dalpoim-miranda-guedes/

  http://onlybook.es/blog/1-arquitecta-y-2-arquitectos-mariana-leguia-alegria-miguel-angel-roca-y-juan-kurchan/

/

Nuestro Blog ha obtenido más de 1.300.000 lecturas.

http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo Alberto Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

Hugoklico.blogspot.com

Salvemos al Parador Ariston de su ruina

http://onlybook.es/blog/el-parador-ariston-

2 Arquitectas y 1 Arquitecto José María Barrantes Monge, Farshid Moussavi y Margarete Schütte-Lihotzky -d-

José María Barrantes Monge (1890 – 1966) fue un arquitecto costarricense.

Dejó una prolífica obra, especialmente en centros educativos, edificios institucionales, residenciales y en arquitectura religiosa, mucha de la cual ha sido declarada Patrimonio Arquitectónico de Costa Rica.

En su honor y por su contribución a la arquitectura de Costa Rica, el mayor galardón para los arquitectos destacados del país se denomina «Premio Nacional de Arquitectura José Ma. Barrantes».

Premio Nacional de Arquitectura José María Barrantes, escultura diseñada por Ibo Bonilla.

Realizó más de 500 obras, entre las que destacan:

1929 Escuela Juan Rafael Mora, Paseo Colón, San José.

1930 Iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús, San José.

1930 Iglesia de Desamparados, San José.

1931 Escuela George Washington, San Ramón, Alajuela.

1932 Escuela República de Argentina, Barrio México, San José.

1936 Banco Nacional de Costa Rica, San José.

1936 Escuela Pilar Jiménez, Guadalupe, San José.

1937 Aeropuerto de La Sabana (actual Museo de Arte Costarricense), San José.

1939 Casa Presidencial (actualmente Asamblea Legislativa) , San José.

1946 Iglesia La Dolorosa, San José.

1955 Iglesia Nuestra Señora del Carmen, hoy Catedral de Cartago.

1937 Antiguo Hospital de la Madre y el Niño. Actual Hospital Calderón Guardia, San José.

1938 Escuela Cleto González Víquez, Heredia.

Farshid Moussavi (Shiraz, Irán, 1965) es una arquitecta británica.

Distinciones: RIBA 2004, 2005, 2006, 2008, 2009.

Premio Enric Miralles 2003.

Kanagawa Prize 2003.

León de la Bienal de Venecia 2004.

Urban Land Institute Award for Excellence, 2008

International Architecture Award 2010.

Civic Trust Award, 2010.

Nació en Irán, en 1979, emigró a Londres junto con su familia.

Empezó sus estudios de arquitectura en la Universidad de Dundee y en The Bartlett School of Architecture, para posteriormente especializarse en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard.

Comenzó trabajando en el estudio de Renzo Piano en Génova, y posteriormente en Róterdam para OMA.

Cuando regresó a Londres en 1993, fue contratada para impartir clases en la Architectural Association, donde se mantendría hasta el año 2000.

En 1995 se convirtió en cofundadora de FOA (Foreign Office Architects) junto con Alejandro Zaera, y ese mismo año ganaron el primer premio para la remodelación del puerto de Yokohama.

Desarrollaron numerosos proyectos en diferentes países como España, Holanda, Turquía, Inglaterra, Corea del Sur o Malasia.

Se encargaron del diseño del pabellón británico para la Bienal de Venecia del año 2002.

Entre los años 2002 y 2005 ocupó el cargo de directora de la Academia de Bellas Artes de Viena, y desde 2005 compagina su actividad profesional con la docencia en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard.

Además, ha asistido, en calidad de profesora visitante, a universidades como Columbia o Princeton en EE.UU. o el Hoger Institut de Gante y el Berlage de Róterdam en Bélgica y los Países Bajos.

En 2011 Moussavi abrió su estudio propio en Londres, bajo las siglas FMA (Farshid Moussavi Architecture).

Desde entonces, ha llevado a cabo la ejecución de proyectos como el Museo de Arte Contemporáneo de Cleveland y ha participado en la Bienal de Venecia del año 2012. Actualmente es columnista de la revista Architectural Review.

Margarete Schütte-Lihotzky (1897 – 2000), fue la primera arquitecta austriaca.

Es internacionalmente reconocida por el proyecto de la denominada cocina de Frankfurt en 1927.

Fundó con Lina Loos la Unión de las Mujeres Democráticas de Austria, de la que fue nombrada presidenta en 1948, y desde 1969 presidenta honoraria.

En el primer Congreso de la Federación Internacional de Mujeres Democráticas reclamaba: el mantenimiento del sueldo durante enfermedades de los hijos para mujeres trabajadoras; modificaciones del derecho conyugal (modificado en Austria, en el sentido que ella reclamaba en 1976); el derecho a participar en la elección de los estudios y trabajo de los hijos; la condición de comunes de los bienes adquiridos durante el matrimonio; un día al mes para asuntos domésticos a las trabajadoras, y, entre otras, el reconocimiento de las labores de ama de casa como profesión.

En su honor se ha puesto su nombre (Margarete Schütte-Lihotzky – Hof ) a la primera experiencia de Frauen WerksStadt en Viena.

Fue promovido por Eva Kail en 1993, y de la que ella misma fue jurado del concurso.

Este proyecto se basa precisamente en las mismas premisas que ella entendía de cómo desde la arquitectura, desde un programa de vivienda, se podía facilitar la incorporación en igualdad de oportunidades de las mujeres en el mundo público.

El Master Plan fue ganado y realizado por Franziska Ullmann, los edificios fueron proyectados por ella, Elsa Prochazka, Gisela Prodeka y Liselotte Peretti.

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

E   http://onlybook.es/blog/4-arquitectos-carmen-cordova-yvonne-farrell-y-shelley-mcnamara-y-vincent-callebaut-e/

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-alberto-prebisch-william-morris-y-eyleen-gray/

G   http://onlybook.es/blog/4-arquitectos-justo-jorge-jujo-solsona-ricardo-porro-hidalgo-lyndon-neri-y-rossana-hu/

H   http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-diebedo-francis-kere-wilfried-van-winden-y-amancio-dalpoim-miranda-guedes/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

3 Arquitectos Philip Johnson, Yoshio Taniguchi y Jean Nouvel -c-. (mb)

Philip Johnson

(Cleveland 8 de julio de 1906 – 2005 25 de enero New Canaan), fue un renombrado arquitecto estadounidense.

Es reconocido por su Glass House en New Canaan, Connecticut, obra que forma parte de la arquitectura moderna y el 550 Madison Avenue & 190 South LaSalle Street en Manhattan, Nueva York su aporte a la arquitectura posmoderna.

En 1978 fue galardonado con la Medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectos AIA y en 1979 obtuvo el primer Premio Pritzker de arquitectura.

John Burgee y Philip Johnson fundaron el estudio Johnson/Burgee en Manhattan en 1968, con Burgee como director general de la empresa.

En 1984 se asocia a Raj Ahuja. Ese mismo año, Burgee negoció un papel menor para Johnson en la asociación, como consultor de diseño, y en 1988 pidió a Ahuja que se fuera de la firma.

En 1991 Johnson dejó por completo la firma, a petición de Burgee.

Johnson organizó las primeras visitas arquitectónicas a las obras de Ludwig Mies van der Rohe, y también de Le Corbusier, cuando éstos viajaron a los Estados Unidos.

Edificio Seagram

Con Mies tuvo una estrecha relación y colaboró en 1958 con él en el diseño y la construcción del famoso edificio Seagram en Nueva York con una superficie de 14.021 m2. «Situado en el corazón de la ciudad de Nueva York, el Edificio Seagram  personifica la elegancia y los principios de la modernidad. El edificio de 38 pisos en la Avenida Park fue el primer intento de Mies en la construcción de altas torres de oficinas. La solución de Mies estableció un estándar para el rascacielos modernos. El edificio se convirtió en una continuidad monumental de bronce y cristal oscuro que tiene 515 metros hasta la cima de la torre, yuxtaponiendo la gran superficie de granito de la plaza de abajo. Los espacios de oficinas por encima del vestíbulo, decorado por Philip Johnson, reciben luz natural al máximo con los paneles exteriores de vidrio topacio gris que proveen de piso a techo las ventanas de los espacios de oficina. El vidrio topacio de color gris se utiliza para la protección contra el sol y el calor, además que las persianas venecianas que protegen aún más las ventanas que sólo pueden ser fijadas en un número limitado de posiciones con el fin de garantizar la coherencia visual desde el exterior».

Johnson ha sido distinguido por el Instituto Americano de Arquitectos con la Medalla de Oro, y en 1979 fue el primer Premio Pritzker, el mayor galardón en arquitectura que se compara con el Nobel de la especialidad.

Una visita inesperadas, Warhol en la casa de cristal de Philip Johnson

Desde 1989 Johnson vivió en un semi-retiro. Dedicó su tiempo a proyectos propios, aunque siguió como consejero del antiguo despacho. Uno de sus últimos diseños fue para una nueva escuela de Bellas Artes en el estado de Pensilvania.

Una de sus obras más famosa es probablemente la Casa de Cristal (Glass House), en New Canaan, Connecticut. Todas las paredes son enteramente de vidrio, de forma que la casa se hace transparente, permitiendo ver desde un lado lo que ocurre en el otro; mirando a través del edificio.

Johnson diseñó la casa para sí mismo y al mismo tiempo como tesis para su graduación, vivió siempre en ella, también se la denomina «Casa Johnson».

Alberga numerosas obras de arte, Una de esas obras sería una pintura personal que le haría Andy Warhol en 1972 el motivo es su persona. Es uno de sus típicos paneles basados en la reproducción múltiple de una fotografía coloreada.

Fruto de esa relación el artista pop por excelencia realizaría algunas estancias en la Casa de Cristal que el arquitecto construiría en 1949.

La obra de Warhol es una de las piezas más importantes que se conservan allí en la colección que acumularía Philip Johnson a lo largo de su vida junto a su amigo David Whitney.

Hilary Lewis y Phillips Johnson

Es un conjunto que incluye piezas de Robert Rauschemberg, Julian Schnabel y Frank Stella, entre otros.

Hilary Lewis colaboró ​​con Philip Johnson durante doce años, registrando extensamente las memorias y las ideas de Johnson sobre arquitectura, escribió dos libros con Johnson Philip Johnson: The Architect in His Own Words (Rizzoli, 1994), una historia oral de la experiencia de Johnson en la arquitectura y The Architecture of Philip Johnson (Bulfinch, 2002), una presentación del portafolio completo de Johnson desde las primeras casas de la década de 1940 hasta su extensa carrera de las siguientes seis décadas.

Fue curadora de una importante exposición en el museo sobre Philip Johnson: Architecture as Art.

Lewis es licenciada en historia de la arquitectura, políticas públicas y planificación urbana, ha enseñado historia arquitectónica y urbana en Harvard y el MIT, y se desempeñó como becaria Philip Johnson en el sitio Glass House del National Trust for Historic Preservation.

La editorial es Little Brown US, año 2005, Tapa dura, 332 pp, texto en Ingles.

«La huella de Philip Johnson está impresa de manera indeleble en ciudades de todo Estados Unidos y su influencia se puede sentir en todo el mundo. Sus diseños distintivos y su amplia influencia lo han convertido en uno de los nombres más destacados de la arquitectura del siglo XX. La obra de su vida abarca ideas que han dado forma a la forma en que vivimos, trabajamos y jugamos, desde el jardín de esculturas del Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta su famosa Casa de Cristal en New Canaan, Connecticut. Con un prólogo del propio Johnson y una introducción de su biógrafa Hilary Lewis, el libro contiene más de 400 fotografías en color y en blanco y negro, acompañadas de descripciones detalladas de los edificios, presentadas en orden cronológico».

Yoshio Taniguchi

Tokio 17 de octubre de 1937 – 2024 16 de diciembre. Fue un arquitecto conocido por su rediseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York que fue reabierto el 20 de noviembre del 2004.

Taniguchi fue hijo del también arquitecto Yoshirō Taniguchi (1904-1979) (1), estudió ingeniería en la Universidad de Keiō, graduándose en 1960, también estudió arquitectura en la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard 1964 y en la Escuela de Graduados de Diseño de la misma Universidad.

Trabajó brevemente para el arquitecto Walter Gropius, quien se convirtió en una influencia importante en su obra. Desde 1964 hasta 1972, trabajó para el estudio del arquitecto Kenzō Tange.

Entre sus últimos colaboradores podemos destacar a Isamu Noguchi, al arquitecto del paisaje americano Peter Walker, Taniguchi diseñó un buen número de museos japoneses, incluyendo el Museo de la prefectura de Nagano, el Museo de Arte Contemporáneo «Marugame Genichiro-Inokuma», el Museo Municipal de Arte Toyota, el Museo de Fotografía Ken Domon y la Galería de los Tesoros Horyuji del Museo Nacional de Tokio.

Taniguchi en 1997 ganó el concurso para rediseñar el Museo de Arte Moderno de Nueva York, venciendo a otros diez arquitectos de renombre, incluyendo a Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, y Jacques Herzog y Pierre de Meuron, fue su primer trabajo fuera de Japón.

Recibió las siguientes distinciones, AIJ Prize (1984), Japan Art Academy Prize 1987, Mainichi Art Award 1990, Murano Togo Prize 1994, Praemium Imperiale 2005, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon 2011, Persona de Mérito Cultural 2021, Junior Fourth Rank 2024. 

Jean Nouvel

(Fumel 12 de agosto de 1945) es arquitecto y diseñador.

Estudió arquitectura y diseño en la escuela de Bellas Artes de París.

En 1976 Nouvel fue miembro fundador de «Mars 1976» junto con otros jóvenes arquitectos franceses. También participó en la fundación del Sindicato de Arquitectura.​

Instituto del Mundo Árabe

En 1982 ganó el concurso que lo colocaría entre los grandes arquitectos, el proyecto para la realización del Instituto del Mundo Árabe en París.

Nouvel ha ganado numerosos premios de arquitectura y diseño, y ha recibido varias distinciones por su trabajo.

En 1980 se le concede la Medalla de Plata de la Académie d´Architecture.

En 1983 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires.

En 1987 recibió el «Grand Prix d’Architecture» por el conjunto de su obra y la «Equerre d’Argent» por sus diseños minimalistas de muebles.

Su obra ha sido expuesta en diferentes museo internacionales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Arte Moderno Exposeum o el Centro de Arte y de Cultura Pompidou de París.

En el año 2005 recibió el Premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén y en 2008 el máximo reconocimiento para un arquitecto, el Premio Pritzker, por su labor en más de 200 proyectos.

Entre sus obras notables destaca el Instituto del Mundo Árabe, el MNCA Reina Sofia, la Fundación Cartier, la Torre Agbar de Barcelona.

Ampliación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid

Su obra ha sido expuesta en diferentes museo internacionales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,​ el Museo de Arte Moderno Exposeum o el Centro de Arte y de Cultura Pompidou de París. ​

Fundación Cartier, 1984
Torre AGBAR, Barcelona

Notas

1

Yoshirō Taniguchi es considerado como uno de los arquitectos más conocidos y populares de Japón. Entre sus obras destacan el Teatro Imperial , Tokio 1966. Museo Nacional de Arte Moderno ( MOMAT) en Tokio 1969, Museo de Cerámica de la Prefectura de Aichi , Seto, Aichi, 1978, Museo Reimeikan , Kagoshima – (póstumo) 1983


Ver más Arquitectas y Arquitectos:

D   http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-jose-maria-barrantes-monge-farshid-moussavi-y-margarete-schutte-lihotzky/

  http://onlybook.es/blog/4-arquitectos-carmen-cordova-yvonne-farrell-y-shelley-mcnamara-y-vincent-callebaut-e/

F   http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-alberto-prebisch-william-morris-y-eyleen-gray/

G   http://onlybook.es/blog/4-arquitectos-justo-jorge-jujo-solsona-ricardo-porro-hidalgo-lyndon-neri-y-rossana-hu/

Nuestro Blog ha obtenido más de 1.300.000 de lecturas:  http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

1 Arquitecta y 2 Arquitectos Gloria Cabral, Edgardo Minond y Oscar Niemeyer -b-

Gloria Cabral (São Paulo, 1982), desde los 6 años vive en Asunción, siendo una arquitecta paraguaya, que fue socia titular de la firma de Gabinete de Arquitectura durante 17 años.

Desde 2004 es socia titular junto a Solano Benítez y Solanito Benítez.

En 2014 Cabral fue elegida por el suizo Peter Zumthor como su discípula entre profesionales de todo el mundo en el marco del programa de Iniciativa Artística Rolex 2014-2015.

Su nombramiento surgió a través de una búsqueda que realiza la firma suiza entre jóvenes talentos del mundo.

Obtuvo el premio, seleccionada entre cuatro arquitectos. Durante ese año viajó a Suiza varias veces y trabajó con Zumthor en el proyecto de una casa de té.

Fue la responsable del proyecto del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón que en 2010 ganó el primer premio de la Bienal Panamericana en la categoría Rehabilitación y Reciclaje.

En 2016, junto a sus socios, obtuvo el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia, a la «Mejor Participación en la Muestra Internacional».

En 2018 le fue entregado el «Moira Gemmill Prize», premio otorgado por The Architectural Review y The Architects’ Journal.

Obtuvo el Premio Global de Arquitectura Sostenible 2021, organizado por la Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Francia).

Edgardo Minond ha nacido en Ceres, Provincia de Santa Fe, cursó la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en la década de 1970.

Luego de graduarse en 1973, trabajó en el estudio de Manteola-Sánchez Gómez-Santos-Solsona, en la época en que estaba Rafael Viñoly, dato relevante porque pudo aprender de un maestro como Rafael, el arte de dibujar perspectivas, tema que sé -luego de haber trabajado 12 años junto a Edgardo-, lo valioso que ha sido en su carera de proyectista.

Luego y durante 12 años tuvo un estudio con los arquitectos Kliczkowski-Minond-Natanson-Nevani – Sztulwark.

En el 2010 se asocia con el chileno Mathias Klotz, con quien diseñó un local para «Maria Cher» en Palermo Viejo, las Oficinas de Turner Internacional en Argentina y el edificio de departamentos Greenhaus, en el Barrio Donado–Holmberg.

Ha ganado numerosos concursos como el Centro de Educación Especial, el Club de Campo Hacoaj Tigre, el Banco de Formosa (con el estudio KMNNS), el Palacio del Gobierno Municipal de Buenos Aires (con el estudio Foster) y el Centro de Convenciones.

En su curriculum cuenta con trayectoria como profesor de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Colegio de Jurados de la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, ex miembro del Tribunal de Honor de la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, profesor invitado de las Facultades de Arquitectura de Córdoba y Rosario en Argentina y la Washington University en Saint Louis, Estados Unidos. Además, Minond se reconoce como flâneur, aquel merodeador consagrado por Baudelaire y Benjamin, que se abandona al paseo, se deja tomar y sorprender por la ciudad. En 2010, editó su libro ilustrado Flâneur, editado por H. Kliczkowski.

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho (Río de Janeiro, 19 de diciembre de 1907 – 2012 5 de diciembre Ibid), conocido como Oscar Niemeyer, fue un reconocido arquitecto brasileño.

«No es el ángulo oblicuo que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas es hecho todo el universo, el universo curvo de Einstein».

El mismo arquitecto Oscar Niemeyer que proyectó obras en medio mundo reconocidas como aportes a la arquitectura moderna, y protegidas como Patrimonio de la Humanidad también proyectó el Puerto de La Música para la ciudad de Rosario.

Dijo el arq Oscar Niemeyer del Puerto de la Música de Rosario…”Me acuerdo que al dibujar el corte transversal del proyecto, la curva sobre la platea pedía una solución más favorable a la acústica; al contrario que en el escenario, donde se necesita justamente mayor altura. El aspecto exterior del proyecto estaba así definido de forma nada arbitraria, sino ligado al problema estructural que surgía. Dejamos el trabajo de lado por dos o tres días, interesados en examinarlo de nuevo por última vez. Todo nos pareció correcto y es optimista que estemos presentando a ustedes este proyecto.”

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-jose-maria-barrantes-monge-farshid-moussavi-y-margarete-schutte-lihotzky/

E   http://onlybook.es/blog/4-arquitectos-carmen-cordova-yvonne-farrell-y-shelley-mcnamara-y-vincent-callebaut-e/

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-alberto-prebisch-william-morris-y-eyleen-gray/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

1 Arquitecta y 2 Arquitectos Cazú Zegers, Rogelio Salmona y HARQUITECTES -a-

María del Carmen Zegers (1958), conocida como Cazú Zegers, es «visiting professor» de la Yale University y nominada al premio ArcVision en 2016, es fundadora y directora del Estudio Cazú Zegers Arquitectura creado en 1991 y fundadora de la Fundación +1000. Zegers, es parte de la prestigiosa Architecture A-List de ELLE Decor.

Nombrada entre las arquitectas latinoamericanas que derriban barreras por Forbes Magazine el año 2020.

Embajadora de «Marca Chile» en 2018, sus obras han sido acreedoras del Grand Prix de Versalles, del Premio National Geographic Unique Lodge of the World y el Gran premio Latinoamericano de Arquitectura (1994).

Se graduó de arquitecta en 1984 en la Universidad Católica de Valparaíso.

Entre 1987 y 1988, trabajó y estudió en Nueva York, regresó a Chile y abrió su estudio en 1991. Cazú se dedica al libre ejercicio de la profesión, trabajando todas las escalas desde la planificación urbana, la gestión cultural y territorial, los proyectos de arquitectura hasta el diseño de objetos.

Es la autora del premiado Hotel Tierra Patagonia.

Su trabajo se enfoca en la relación entre arquitectura y territorio especializándose en etno-arquitectura, urbanismo, hotelería y vivienda. Zegers, está en constante búsqueda de un lenguaje de formas propiamente Latinoamericanas, preocupación que la ha llevado a obtener un destacado reconocimiento internacional.

Creó la Fundación +1000 desde donde desarrolla proyectos de investigación territorial de la mano de comunidades locales que la han transformado en consultora para proyectos públicos y privados de distintos países latinoamericanos. Dice «El paisaje es a América como los monumentos son a Europa». También ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad del Desarrollo.

Rogelio Salmona (París, 28 de abril de 1927-Bogotá, 3 de octubre de 2007) fue un destacado arquitecto colombo-francés.

En 1986 recibió el Premio Nacional de Arquitectura de Colombia, en 1998 el Premio Príncipe Claus, en 2007 el de la excelencia en Diseño Premio Lápiz de Acero en la categoría Vida y Obra, Condecoración a las Artes y Letras, en el Grado de Oficial, Gobierno Francés (2007).

Condecoración Gran Orden Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura de Colombia (2006), Medalla Manuel Tolsá, Universidad Autónoma de México (2004) y en 2003 el prestigioso Premio Alvar Aalto, otorgado por la Asociación Finlandesa de Arquitectos (SAFA), también, Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia (2000); así como premios y menciones en varias Bienales de Arquitectura de Colombia.

Apodado como «El Transformador de Ciudades», es considerado como una figura central de la arquitectura en Colombia.

Entre sus obras destacan: Archivo General de la Nación, Torres del Parque, Urbanización Nueva Santa Fe, edificio de Posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia y Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá

HARQUITECTES es un estudio de arquitectura fundado en el 2000 situado en Sabadell (Barcelona) y dirigido por cuatro arquitectos asociados: David Lorente Ibáñez (Granollers, 1972), Josep Ricart Ulldemolins (Cerdanyola del Vallès, 1973), Xavier Ros Majó (Sabadell , 1972) y Roger Tudó Galí (Terrassa, 1973).

Licenciados en la Escuela Técnica Superior Arquitectura del Vallés entre 1998 y 2000, donde Josep y Roger ejercen como profesores de proyectos y construcción respectivamente.

Xavier Ros ejerce de profesor de proyectos en la ETSA de Barcelona.

Su obra ha merecido el reconocimiento de varios premios –tanto por obra construida cómo en concursos de ideas- y la publicación en medios nacionales e internacionales, habiendo sido seleccionados en distintas exposiciones e invitados como conferenciantes en Europa y América.

David Lorente Ibáñez, se titula en el 2000 por la ETSA del Vallès
Josep Ricart Ulldemolins, en 1999 es Arquitecto por la ETSA del Vallès.
2000 Obtiene la beca FPU del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
2005 Profesor asociado del departamento de proyectos de la ETSA Vallès (UPC)
2005-09 Investigador en el Centre de Recerca i Serveis para la Administración Local vinculado a la ETSAV

2010 Profesor del posgrado Disseny d’interiors de la Fundación UPC y de la ESARQ (UIC)
2015 Arquitecto invitado a ‘The University of Texas at Austin School of Architecture’ y de la Escola Politècnica Superior (UdG), Girona
2019 Profesor en el Marq (Master universitario en Arquitectura) de la ETSA Vallès (UPC)
2021 Profesor invitado en la Harvard University Graduate School of Design, Boston, EEUU

Xavi Ros Majó se titula en 1998 de Arquitecto por la ETSA del Vallès
2010 Profesor asociado del departamento de proyectos de la ETSA Barcelona (UPC), Crea el blog ‘Arquitectures234.blogspot.com’

2011-12 Profesor invitado en la ESARQ (UIC)
2015 Profesor invitado en la Porto Academy, Porto (Portugal) y Profesor invitado en la Escola Politècnica Superior (UdG), Girona
2021 Profesor invitado en la Harvard University Graduate School of Design, Boston, EEUU

Roger Tudó Galí. En 1999 es Arquitecto por la ETSA del Vallès
2004-09 Profesor de construcción en la ETSA de La Salle de Barcelona.
2009-15 Profesor asociado del departamento de construcción de la ETSA Vallès (UPC)
2013-14 Profesor invitado a la ‘UMEA UNIVERSITET School of Architecture’, Umea, Suecia
2016-19 Profesor invitado al master MCH ETSAM, Madrid. Ejerce como profesor en el Marq (Master universitario en Arquitectura) de la ETSA Vallès (UPC)
2019 Profesor y coordinador del Taller PTZ en la ETSA Vallès (UPC)
2021 Profesor invitado en la Harvard University Graduate School of Design, Boston, EEUU y Visiting Professor en la Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zurich

Ver más Arquitectas y Arquitectos:

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-gloria-cabral-edgardo-minond-y-oscar-niemeyer/

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-philip-johnson/

  http://onlybook.es/blog/3-arquitectos-jose-maria-barrantes-monge-farshid-moussavi-y-margarete-schutte-lihotzky/

  http://onlybook.es/blog/4-arquitectos-carmen-cordova-yvonne-farrell-y-shelley-mcnamara-y-vincent-callebaut-e/

Arq. Hugo A. Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

hugoklico.blogspot.com

Florencio Molina Campos, ¿quién se va a ocupar de cuidar y exhibir sus obras?

Florencio Molina Campos (Florencio de los Ángeles Molina Campos, Buenos Aires 1891 – 1959 Ibíd.) fue un dibujante y pintor conocido por sus dibujos costumbristas de la Pampa.

Pintó a sus personajes con un humor melancólico, caracterizándolos con toques entre naif y expresionista.

En 1926 realiza su primera exposición en la Sociedad Rural Argentina.

Su amigo Luis Pastorino, ingeniero en Alpargatas desarrolla en 1930 el primer calendario con 12 obras gauchescas, realizadas por Molina Campos al “gouache”.

Esta técnica fue la evolución de la aguada y la acuarela.

Es en 1437 cuando el pintor gótico tardío italiano Cennino Cennini (nacido Cennino di Andrea (c. 1370 – c. 1440) lo relaciona con la “aquatia” y luego con el “aguazo”. .

Joseph Goupy (1689- 1763) en el siglo XVIII lo difunde como “gouache” y luego es Zuccarelli (1702 – 1788) quien influye en Paul Sandby (1731 – 1809) (pionero de la acuarela y junto con su hermano Thomas uno de los miembros fundadores de la Royal Academy en 1768) para que impulse la pintura “a la aguada”.

Molina Campos con Walt Disney

En 1942 Molina Campos es contratado en los estudios Walt Disney como asesor técnico, y participa entre otros films en “El gaucho volador”, “Goofy se hace gaucho” y en “Bambi”.

Poco despùes en 1950 el premio Clarín.

Su dibujo, inspirado en el mundo gauchesco refleja la realidad nacional, su obra se encargó de visibilizar a los trabajadores rurales y las costumbres de los paisanos con gran  maestría,

Con estilos distintos comparte una temática similar con Pedro Figari (Montevideo 1861 – 1938 Ibíd.).

Nos trae recuerdos de Antonio Berni con su “Juanito Laguna”, uno de los tantos y tantos niños que viven y malviven en barrios marginales.

Antonio Berni

Es raro, no?

A muchos les parecerá extraño que gran parte de sus más de 120 obras, no tengan a más de medio siglo de su muerte (65 años), un lugar acondicionado para exponerlas, donde puedan ser visitadas.

Tanto la Fundación Molina Campos que custodia su legado, como su único descendiente vivo su nieto Gonzalo Giménez Molina junto a su madre Hortensia “Pelusa” Molina de la editorial difusora de su obra, ambos titulares de los derechos de autor sobre las obras, se oponen a que sigan en el Museo de Moreno.

Esto fue reiteradamente denunciado, interesante el artículo de Cecilia Martínez en La Nación del 17 de Noviembre de 2021.

Cecilia es periodista de Cultura y Espectáculos, trabajó durante 15 años en Prensa y TV en España, y en 2010 crea el proyecto artístico de recuperación de memoria colectiva, escribe en La Nación y en revista Brando.

No extraña que mientras se pierde el tiempo, el Municipio dictara un decreto que declara al “edificio Patrimonio Histórico” y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados diera su aval unánime a un proyecto de ley para declarar al inmueble y al predio “Monumento Histórico Nacional”.

Por no faltar tonterías considera a las obras bienes de “Interés Histórico y Artístico Nacional”. Mientras, pasan las décadas, se suceden los desencuentros y las manifestaciones de intenciones.

Tiene la apariencia de que es un tema que interesa, si no hubieran pasado 62 años desde la muerte de Molina Campo y siguen los funcionarios de turno sumergidos en declaraciones, avales unánimes y consideraciones de Interés.

Muchos nombres para tan poca acción, demasiada apariencia para tan poca sustancia.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 6-almahanaque.jpg

La Fundación da su opinión acerca de las ordenanzas municipales y las medidas de protección del Congreso:

-El edificio no es histórico, es de 1979 (calle Molina Campos 364, B1744NOH Moreno, Provincia de Buenos Aires)

-No fue la casa de Molina Campos ya que murió 20 años antes de su construcción.

-Nunca fue habilitado como Museo

En medio siglo nunca se habilitó o promocionó un corredor turístico o manifestación de preservarlo. Y así esta, y por eso está, lo que tan mal está.

Más datos

El pintor vivió algunas temporadas en el rancho Los Estribos, en Cascallares, donde recibió la visita de Walt Disney.

Cascallares constituye el testimonio palpable de la vida del pintor y su compañera la maestra mendocina María Elvira Ponce Aguirre (Mendoza 1902 – 1998 Buenos Aires), que hicieron de ese sitio un lugar particular, integrándose con su entorno natural y sus vecinos.

A la par de crear un foco cultural, se desarrolló también una historia de amor, que iba en contra de los parámetros y estructuras de la Argentina de los años 30. Molina Campos era divorciado, por ello su unión con Elvira debió realizarse en Uruguay en 1932, más tarde en 1937 también contrajeron nupcias en los Estados Unidos y en 1954 finalmente se casaron en Argentina al aprobarse la ley de divorcio sancionada durante el gobierno del Presidente Perón.

Es en 1932  cuando adquieren unos lotes en Cascallares, partido de Moreno, donde levantaron el rancho Los Estribos. Allí se produjo gran parte de la obra de Molina Campos y fue también donde permanecieron hasta la muerte de cada uno de ellos”.

Hoy la casa está ocupada por terceras personas, a pesar que en el año 2000 fue declarado “Sitio de Interés Histórico”, esta usurpada, derruida y sumida en el abandono.

Molina Campos falleció en 1959, sus restos que en principio permanecieron en la bóveda familiar de Recoleta, en la década del 70 fueron trasladados al Cementerio de Moreno, donde permanecen.

Desde entonces, su esposa se propuso levantar un museo para conservar y promover la obra del artista, Su Libro «Florencio Molina Campos en mi vida» (Tapa Blanda, ejemplar que he visto, firmado por el autor lleva el ISBN 9789504327608 del año 1989).

El libro Florencio Molina Campos en mi vida.

La Alternativa Porteña

Piden una alternativa porteña a la obra de quien vivió la mayor parte de su vida en Buenos Aires, enseñó dibujo en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda integro la Peña del Tortoni y la Orden del Tornillo,  

Lo menciono en mi artículo :

http://onlybook.es/blog/el-cafe-tortoni-de-buenos-aires/

“…Fernández Moreno (aprovechó para enviarle un saludo a la también galardonada nieta Inés), al pianista Arthur Rubinstein (1887 – 1982) nacido en Polonia en Lodz, cuya mención me recuerdan la ciudad donde se crió Luis mi padre, Ricardo Viñes, Carlos Gardel, Roberto Arlt, José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges, Florencio Molina CamposLisandro de la TorreErnesto Palacio, Marcelo Torcuato de Alvear, Eladia Blázquez, Conrado Nalé Roxlo, Antonio Bermúdez Franco, Juan de Dios Filiberto, Carlos Marchal, Juana de Ibarbourou…”.

En caso de disolución de la Fundación se prevé que los cuadros sean incorporados a la Colección de obras del Museo Nacional de Bellas Artes. El director del Museo de Bellas Artes, el arquitecto Andrés Duprat considera que Molina Campos es realmente un artista relevante y singular, nos parece que ameritaría y nos gustaría enriquecer esta colección tan importante con un fondo Molina Campos.

La directora de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos la licenciada Teresa Enriqueta de Anchorena  informó que: “La propuesta declaratoria fue evaluada por la Comisión…diciendo que consideraba que el predio podía ser un Lugar Histórico Nacional”, aclara”que el organismo al que representa no se pronunció en absoluto respecto a las obras de la colección, de las cuales no habría un inventario claro”.

El inmueble en discusión se inauguró en 1979, de los últimos 21 años, 18 estuvo cerrado, el actual presidente de la Fundación Molina Campos, Adolfo Güiraldes dice que no debe continuar en Moreno, porque no recibe el caudal de visitantes que le den la seguridad necesaria que impidan el robo de obras además de tener viabilidad económica.

El llamado “Retratista de las Pampas” mantuvo amistad con Alberto Güiraldes y cariño por San Antonio de Areco, estos podrían ser los argumentos para la necesidad de trasladar las obras y crear un museo, en un sitio turístico importante y centro de los museos relevantes de la provincia.

El Museo de Moreno está en mal estado, requiere de muchos trabajos para ponerlo en condiciones, como acceso a discapacitados, sin baños en condiciones, problemas de humedad y de instalaciones entre ella la eléctrica

Su heredero Gonzalo Giménez Molina, ha manifestado que el edificio actual hace más de 30 años que no tiene agua, sin sistema de vigilancia ni puertas de emergencia ni detectores de incendio, y la iluminación deteriora las pinturas.

“Los cuadros, entre los que se encuentran pinturas de distintos formatos y curiosidades como unas puertas de placard intervenidas por el artista, llevan largo tiempo fuera del museo y se conservan “en una guarda” en San Antonio de Areco”.

Es justamente en un nuevo inmueble de esta localidad, donde ya hay un espacio dedicado al artista -el Museo Las Lilas (que exhibe las obras que ilustraron los famosos almanaques de Alpargatas)- donde la Fundación tiene intenciones de trasladar el contenido del Museo de Moreno.

Otras voces

Los vecinos se reunieron en asamblea para pedir por el Museo

El tema de alrededor de 140 pinturas de Florencio Molina Campos, autor de la “pinacoteca de los pobres”, tiene otras voces y otros argumentos.

Hernán Tullisi, director de Museos de Moreno dice que “El Municipio de Moreno no desea que el  Museo se vaya de su ciudad”.

No niega que el Museo está muy deteriorado, pero responsabiliza a la Fundación.

Pero, fiel a una larga tradición argentina, donde algunas cosas se hablan lejos de la realidad que lo desmiente, la casa donde vivió Molina Campos con su esposa, a pesar de ser “patrimonio cultural” de la ciudad, está en un estado deplorable, con techos inusables e invadido por intrusos.

El “discurso”, dice que la Municipalidad ya tiene un proyecto de refacción para transformarlo en un espacio de museo-taller.

Pero la realidad es tozuda, las obras ya no están en el edificio, ni en la ciudad y la Fundación ha puesto en venta el predio y espera mudar el Museo a Areco.

El cartel de venta ya ha sido retirado

Luego de publicar el artículo, he recibido el 13 de Mayo de 2022 la siguiente información del arq. Eduardo Faierman, Secretario de Infraestructura y Plan Maestro de la UNM.

La información proviene de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Moreno (ANUNM), y está firmado por Catalina Márquez el 21 de abril de 2022

El futuro de la tradición

La UNM presentó su proyecto para recuperar el Museo Florencio Molina Campos y que además sea un centro cultural.

“El proyecto consiste en rehabilitar la mayor parte de la construcción existente y adecuarla a las condiciones que requiere un espacio público de esa naturaleza. Esto se complementará con la sustitución de dos sectores que se encuentran muy deteriorados donde se hará una construcción nueva”, cuenta Eduardo Faierman.

“Asegurar la protección de este legado tiene que ver con cumplir la función social de la Universidad y que el pueblo de Moreno conozca ese patrimonio cultural que le pertenece”, asegura Hugo Andrade, Rector de la UNM.

“Este proyecto es una oportunidad para articular con instituciones de la zona y extender la presencia en el territorio”, dice Esteban Sánchez, responsable de la Secretaría de Extensión Universitaria, encargada de formular el plan de desarrollo del centro cultural.

Olga Barrios, integrante de la misma Secretaría, expresa: “La función de la Universidad con el entorno social, productivo y cultural es fundamental. Es una función sustantiva tanto como la enseñanza y la investigación”.

Anécdota

Una de las anécdotas que muchos recuerdan de Molina Campos es cuando se negó a seguir trabajando para Walt Disney como asesor de la estética gauchesca en tres películas. El argentino encontró errores que nada tenían que ver con la representación del gaucho pampeano y eso lo hizo dar un paso al costado. Esta muestra de sentido de pertenencia es la que propone continuar este proyecto, aparte de mantener vivo ese legado y asegurar la permanencia de este ícono en Moreno.

Además Eduardo Faierman me envía el siguiente link, de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

Es el anteproyecto: “Museo y Centro Cultural Florencio Molina Campos de la UNM, con fecha de Febrero de 2022.

En ella se mencionan los antecedentes y completa una reseña histórica.

1.-La propuesta de Centro Cultural y Museo Florencio Molina Campos.

Que consta de la Sala de Exposición de Originales y Elementos Personales de Molina Campos.

2.-Un espacio polivalente cubierto para experiencias de inmersión en la obra, programa de ciclos de Muestras Itinerantes, de Eventos, Sala de Cine, Arte local,

3.-Un espacio polivalente semicubierto para distintas actividades.

4.-Espacio de Biblioteca, Sala de Lectura y Aula Informática.

5.-Espacio para Talleres de Plástica, Historia, Fotografía, Narrativas, Artesanía, Música y Danzas así como el diseño de máscaras para representaciones.

6.- Espacios complementarios, como un taller especializado en Estibaje, Montaje y Acondicionamiento de obras. Tienda, Cafetería, y oficinas de la Dirección y Administración.

7.-Plan de Actividades, para rehalizar Visitas Itinerantes, Visitas Guiadas y Auto Guiadas.

Se acompaña de axonométrica de Distribución espacial programática, además de Plantas, Secciones, funcionamiento de los Espacios Polivalentes, de los Talleres y Bibliotecas, Sala de Reuniones y Tienda del Museo, además del uso de la Plaza Seca como espacio Multifuncional,

Texto completo https://drive.google.com/file/d/1l7_pIjB-fQUoVIK1inV_XyuV38kfJXWb/view?fbclid=IwAR1Ekprte1okPMLKRfWwGEGo822qtMJIkx2OLr9NrwUtnTIthM1n3j7DnvA

Reitero el título del artículo

Acerca del artista Florencio Molina Campos, ¿Quién se va a ocupar de cuidar y exhibir sus obras y (agrego) donde?

Mayo de 2022. Permitida su reproducción citando las fuentes.

———-

———-

Nuestro Blog ha obtenido más de Un Millón de lecturas:   http://onlybook.es/blog/nuestro-blog-ha-superado-el-millon-de-lecturas/

Arq. Hugo Alberto Kliczkowski Juritz

Onlybook.es/blog

Hugoklico.blogspot.com

Salvemos al Parador Ariston de su ruina

http://onlybook.es/blog/el-parador-ariston-

Exposicion René Magritte

René Magritte

Una retrospectiva dedicada al artista surrealista belga que explora su sorprendente y atractiva obra, caracterizada por jugar con lógica visual y poner en duda nuestra percepción.

La muestra reúne alrededor de 65 pinturas procedentes de museos y colecciones de varios países, junto a una selección de fotografías y de películas caseras tomadas y filmadas por el artista.

#CaixaForumMagritte #CaixaForum

CaixaForum Barcelona: Del 25 de febrero al 6 de junio de 2022

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es 9-magrite-y.jpg
“René Magritte y El Bárbaro”. 1938. London Gallery, Londres.

“Desde mi primera exposición, en 1926, he pintado 1.000 cuadros, pero concebido solo 100 imágenes. Estos mil cuadros existen porque he pintado variantes de mis imágenes, es mi manera para entender mejor el misterio para poseerlo”. René Magritte

“La Máquina Magritte” es una exposición monográfica dedicada a la obra de René Magritte, (Lessines, 1898 – Bruselas, 1967) el célebre artista belga del siglo xx.

La muestra reúne alrededor de 65 pinturas procedentes de museos y colecciones de varios países, junto a una selección de fotografías y de películas caseras tomadas y filmadas por el artista. 

En 1950, en colaboración con algunos amigos, Magritte escribió el prospecto La Manufacture de Poésie, un catálogo de productos imaginarios entre los que destaca la “Máquina Universal para hacer cuadros”.

Tal máquina haría posible componer de forma práctica un número ilimitado de cuadros pensantes. La exposición parte de la hipótesis de que esa Máquina Magritte existe y está compuesta por varios dispositivos interconectados correspondientes a conceptos recurrentes en la obra del artista, como el mimetismo y la megalomanía.

Time Out

Rita Roig

Magritte repetía las mismas imágenes -siluetas, ventanas, paisajes- una y otra vez, en sus cuadros. Por lo visto esta repetición constante le hizo ganarse fama de vendido. Pero las réplicas no solo tienen motivos comerciales, como decían sus críticos, sino que nos muestran cómo funcionaba la imaginación del artista. Así lo explica Guillermo Solana, comisario de la exposición ‘La máquina Magritte’ que se inaugura el 24 de febrero el CaixaForum y que se centra en este reciclaje de motivos que caracterizaba al genio surrealista.

El arte es un misterio

“Estas repeticiones son enigmáticas” y por eso la muestra del CaixaForum no las esconde, sino que las evidencia con la voluntad de construir una exposición didáctica que aproxime a Magritte al público.

«Los cuadros de Magritte se entienden mejor en conjunto», explica Solana, porque así descubrimos por qué pintaba el artista. Detrás de los cuadros está la figura de un artista reservado, que no buscaba la fama mundial y que no tenía interés por el psicoanálisis, algo extraño teniendo en cuenta que su estilo siempre fue surrealista.

«A Magritte no le interesa el inconsciente», dice Solana: «En cambio, se obsesionó con los símbolos verbales y visuales». Magritte llamaba misterios a las imágenes aparentemente contradictorias de sus cuadros. Su obra presenta constantemente imágenes imposibles y cambiadas, pero llenas de significado. Con estas paradojas, el artista buscaba «romper el automatismo de la percepción cotidiana», provocar un desconcierto en el espectador y hacer que reflexionara.

Pero, ¿reflexionar sobre qué? Como explica el comisario, «Magritte quiere hacernos sospechar de las imágenes» a través de sus cuadros, actualmente «como un filósofo amateur». Su obra es siempre meta-artística porque detrás de ella se esconde una reflexión sobre el arte, las imágenes y su valor. 

Del Thyssen-Bornemisza a Barcelona

La exposición ha debutado en el Thyssen-Bornemisza de Madrid y ahora llega al CaixaForum de Barcelona. La muestra se estructura a través de 7 secciones, tituladas ‘Los poderes del mago’, ‘Imagen y palabra’, ‘Figura y fondo’, ‘Cuadro y ventana’, ‘Rostro y máscara’, ‘Mimetismo’ y ‘Megalomanía’ y, aunque los temas son los mismos, en la exposición de Barcelona se podrán ver 70 obras de arte, unas cuantas menos que en la capital del Estado.

Aun así, también habrá piezas que no han podido estar en la muestra Madrid. Es el caso de  una de las obras más significativas del artista, «Le sens de réalité», en la que Magritte representó una piedra flotante. Esta pintura encarna a la perfección lo que buscaba Magritte con sus obras. “Cuando vemos una roca en el suelo, no nos dice nada”, dice Guillermo Solana. “Pero cuando aparece en el cielo, empezamos a hacernos preguntas y, por primera vez, nos fijamos en la piedra”.

Con obras como esta, Magritte marcó el camino hacia el Pop Art, interesándose por los objetos banales (¿qué hay más banal que una piedra?). Y también se convirtió en uno de los precursores del arte conceptualponiendo en duda la esencia de las cosas (¿una piedra, si flota, sigue siendo una piedra?). Así, podemos conocer a Magritte como el creador de imágenes absurdas y, a la vez, como un genio que trascendió el surrealismo. 

“El sentido de las realidades”

1963. Óleo sobre lienzo

Miyazaki Prefectural Art Museum.

“La Cascada”

1961, Óleo sobre lienzo.

Colección familia Esther Grether

“La gran familia”

1963, Óleo sobre lienzo.

Utsunomiya Museum of Art. 

“La llave de los campos”

1936, Óleo sobre lienzo.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid.

“La habitación de escucha”.

1958. Óleo sobre lienzo.

Kunsthaus Zürich, donación de Walter Haefner en 1995

“La mesa, el óceano y la fruta”

1927, Óleo sobre lienzo.

The Pearl Collection

“El Mago”

1951. Óleo sobre lienzo.

Esther Grether Family Collection.

René Magritte (René François Ghislain Magritte ) nació el 21 de noviembre de 1898 en Lessines,Bélgica.
Hijo de Léopold Magritte y Regina Bertinchamps.
En 1910 su familia se trasladó a Chatlet, donde asistió a un curso de pintura. Cuando contaba catorce años, su madre se suicidó, arrojándose al Sambre.
Uno de los más célebres representantes del Surrealismo, estando cercano al Art déco, Cubismo, Posimpresionismo, Arte moderno y Dadaísmo.

“Ser surrealista es desterrar del pensamiento lo ‘ya visto’ y buscar lo ‘todavía no visto”. René Magritte

Cursó estudios en la Académie Royale des Beaux-ArtsBruselas. En 1922 contrajo matrimonio con Georgette Berger (1922 – 1967), una amiga de su juventud, fue su modelo.
Expuso individualmente por primera vez en 1927, en Bruselas.

Para entonces había ya empezado a pintar en un estilo cercano al surrealismo, que predominó a lo largo de su larga carrera. Diestro y meticuloso en su técnica, es notable por obras que contienen una gran yuxtaposición de objetos comunes en contextos poco corrientes dando así un significado nuevo a las cosas familiares. Esta yuxtaposición se denomina con frecuencia realismo mágico, del que Magritte es el principal exponente artístico.

Buena muestra de su magnífico hacer es el cuadro La llave de los campos (1936, Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid), expresión francesa que sugiere la liberación de cualquier restricción mental o física. Además exhibía un ingenio mordaz, creando versiones surrealistas de obras famosas, como en su lienzo “Madame Récamier de David” (1949, colección privada), en la que el famoso retrato de Jacques-Louis David es parodiado, al substituir a la mujer por un elaborado ataúd.

Falleció el 15-08-1967 en Bruselas